daily recommended exhibitions

posted 25. Apr 2018

Raqs Media Collective

21. Apr 201812. Aug 2018
Ort: K21 Ständehaus Raqs Media Collective 21.04.2018 - 12.08.2018 Mit dieser Ausstellung stellt sich die indische Künstlergruppe Raqs Media Collective erstmals in Form einer Einzelausstellung in einem deutschen Museum vor. Die Mitglieder des 1992 in Neu-Delhi gegründeten Kollektivs agieren in vielen Rollen, sie sind Kuratoren, Autoren, Filmemacher und arbeiten mit Architekten, Naturwissenschaftlern oder Computerexperten. Mit diesem multidisziplinären Blick beschäftigen sie sich mit Themen wie dem globalen Kapitalismus, der Urbanisierung oder Formen politischer Repräsentation. Die Lebensrealität ihres eigenen biografischen Kontextes in Neu-Delhi bildet die Grundlage für eine Reflektion über die sich verändernden Bedingungen in einer zunehmend globalisierten und urbanisierten Welt. Die für die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Kooperation mit The Whitworth Art Gallery in Manchester konzipierte Ausstellung umfasst sowohl Neuproduktionen als auch frühe Werke und wird in enger Zusammenarbeit mit den Künstlern und Künstlerinnen entwickelt. Die Ausstellung wird den interdisziplinären Ansatz der Künstlergruppe, die in den verschiedensten Medien arbeitet, spiegeln: Zu sehen sind filmische Arbeiten, Fotografien, skulpturale Werke, raumgreifende Installationen oder Performatives. Das Projekt ist eingebettet in ein Programm, mit dem das K21 zum Schauplatz multimedialer künstlerischer „Grenzüberschreitung“ wird. Das Kollektiv präsentierte seine Arbeiten bereits bei vielen internationalen Einzel- und Gruppenausstellungen, unter anderem in der Tate Modern, London (2016), in The Kitchen, New York (2012) sowie auf der Documenta 11 (2002), der Venedig Biennale (2003, 2005 & 2015) und der Shanghai Biennale (2010). Kuratoren: Susanne Gaensheimer, Beatrice Hilke
show more
posted 24. Apr 2018

Solastalgia. Swaantje Güntzel

22. Apr 201808. Jul 2018
opening: 22. Apr 2018 12:00
Solastalgia. Swaantje Güntzel 22.04.2018 - 08.07.2018 Eröffnung am: 22.04.2018 12:00 Kuratorin: Nicole Giese-Kroner Solastalgia ist ein Neologismus, der eine Form von psychischer oder existenzieller Belastung durch Umweltveränderungen, wie Bergbau oder Klimawandel, beschreibt. Geprägt von Philosophen Glenn Albrecht im Jahr 2003, wurde es aus einer Kombination aus dem lateinischen Wort sōlācium (Komfort) und der griechischen Wurzel-Algia (Schmerz) gebildet. Solastalgie ist ein Gefühl, das durch Umweltveränderungen verursacht wird und durch Ohnmacht oder mangelnde Kontrolle über den sich ändernden Veränderungsprozess verstärkt wird. Im Jahr 2015 umfasste die renommierte medizinische Zeitschrift The Lancet die Solastalgie als ein beitragendes Konzept für die Auswirkungen des Klimawandels auf die menschliche Gesundheit und das Wohlbefinden. Die Themen der in Hamburg lebenden Konzeptkünstlerin Swaantje Güntzel sind die Umweltverschmutzung und die damit einhergehende Vernichtung der Lebensräume von Tieren, Pflanzen und schlussendlich die des Menschen. Im Fokus ihrer künstlerischen Arbeit steht die entfremdete Beziehung des Menschen zur Natur. Sie beobachtet unser alltägliches Verhalten der Natur gegenüber, um es dann aus dem Kontext herauszulösen und zu überzeichnen, damit sichtbar wird, wie absurd und widersprüchlich das menschliche Handeln oft ist. Ein Großteil der künstlerischen Arbeiten wurde durch den direkten Austausch mit Wissenschaftlern (Biologen, speziell Meeresbiologen, Physikern, Wildtierforschern) inspiriert, die der Künstlerin Daten und Material zur Verfügung stellten und weiterführende Fragen beantworteten. Das zentrale Anliegen ist, die anthropogene Belastung der Meere und die Präsenz von Plastik in unserem Alltag mit den Mitteln der Kunst sichtbar zu machen. Die künstlerischen Objekte und performativen Interventionen von Swaantje Güntzel sind auf eine seltsame Weise verstörend und anziehend zugleich. Sie verfügen über einen ästhetischen Reiz, der uns im ersten Moment unterhaltsam scheint, bei genauerem Hinsehen jedoch die grausamen Konsequenzen unseres gedankenlosen Tuns eiskalt spiegelt. Diese Kunst ist politisch. Sie kritisiert unser Konsumverhalten und zwingt uns förmlich, unsere Komfortzone zu verlassen. Das ist unbequem, aber verdammt wirkungsvoll. Gefördert durch den Landschaftsverband Weser-Hunte e.V. mit Mitteln des Landes Niedersachsen und die Waldemar Koch Stiftung.
show more
posted 23. Apr 2018

BORIS TELLEGEN - UnPlot

07. Apr 201805. May 2018
opening: 07. Apr 2018 17:00
BORIS TELLEGEN - UnPlot 07.04.2018 - 05.05.2018 OPENING Saturday 07.04.2018 17:00 - 19:00 LOCATION Galerie Ron Mandos, Prinsengracht 282, Amsterdam Galerie Ron Mandos is proud to present UnPlot, an exciting new exhibition with works by Boris Tellegen (NL, 1968). On the occasion of UnPlot, Tellegen will take over the entire gallery space by creating site-specific installations, which will include new and recent sculptures, drawings as well as paper and wood collages. The exhibition is co-curated by Daniel Hofstede. In his work Boris Tellegen investigates the tension between schedule and happenstance; the semblance of order schematically undone by chaos. In the industrial installations of UnPlot, Tellegen will show new paper and wood collages, which read as isometric landscapes. By layering, cutting and chiselling, Tellegen playfully changes scale and perspective. Pieces of paper get torn, glued and then torn again. They are replicated beyond control, forming cityscapes resembling fuming wastelands. His fascination for skyscraper architecture, Japanese robots and tribal idols materialises as sculptures, in the size of toy-like creatures to life-size monuments. Tellegen’s dystopian-like ensembles paradoxically serve as temporary spaces of refuge for a doomed future. During the 1980s Boris Tellegen started his artistic career in the streets using his pseudonym Delta. Tellegen always treated the two dimensional frame of the letter and the word as sculpture, bursting out or morphing into the wall, piercing its boundaries by adding a dimension. By combining the reliefs of his practice with his education in industrial design, he soon started to create three-dimensional work on the intersection of architecture, painting, sculpture and installation. If there is a recurrent theme in his body of work made over a thirty-year span, it is walls. He explores how to transcend their boundaries by annexing, deconstructing and recomposing them, to ultimately disregard them in recent installations like UnPlot. Through the ever-fluctuating shape of his work, Tellegen continues to disrupt our perception of surface and space. ABOUT THE ARTIST Boris Tellegen lives and works in Amsterdam, the Netherlands. He received his education in Industrial Design Engineering at the Technical University of Delft (NL, 1988-94). Tellegen has exhibited widely in European, North American and Australian museums, institutions and galleries. Recent exhibitions include MIMA, Brussels (BE, 2017), Les Abattoirs, Toulouse (FR, 2016), Amsterdam Museum (NL, 2015) and Palais de Tokyo, Paris (FR, 2014). Tellegen regularly creates commissioned sculptures in the public spaces. A recent example is a series of sculptures between Amersfoort and Utrecht in the framework of De Stijl’s centenary celebration (NL, 2017).
Ron Mandos, Amsterdam

Prinsengracht 282
NL-1016 HJ Amsterdam

Netherlandsshow map
show more

posted 22. Apr 2018

MERET OPPENHEIM: MIRRORS OF THE MIND

14. Feb 201812. Aug 2018
MERET OPPENHEIM: MIRRORS OF THE MIND 14.02.2018 to 12.08.2018 Mirrors of the Mind is a comprehensive retrospective presenting the work of Meret Oppenheim (1913 Berlin - 1985 Basel) who pushed Surrealism in new directions. Meret Oppenheim ranks among the most intriguing and influential exponents of Surrealism. Her life and work continue to hold relevance today through playful intellectualism, experimentalism, and feminism. Oppenheims oeuvre encompasses a timespan of over five decades. In addition to objects, her lifework includes paintings, sculptures, drawings and graphics. She designed and created jewellery, fashion, and furniture design, and wrote poetry. The exhibition is composed of around 200 works. In addition to work by Oppenheim, the exhibition features work from her contemporaries like Man Ray (1890-1976) and Daniel Spoerri (b. 1930), as well as photographs and portraits of Oppenheim herself. The starting point for the exhibition architecture is in Surrealist thinking: the mind is portrayed as a house with different rooms. A cabinet of curiosities, a boudoir, a dream space, and a mirror hall open up the oeuvre of Oppenheim through distinct elements and atmospheres. The exhibits are on loan from various private and public collections in Europe. Curating: Thomas Levy & Tiina Penttilä Exhibition architect: Teppo Järvinen Graphic design: Milla Rissanen Project management: Pilvi Kalhama & Hanna Mamia-Walther In cooperation: ARTOMA GmbH Art and Cultural Management, Hamburg; Embassy of Switzerland in Finland
show more

posted 21. Apr 2018

GLASGOW INTERNATIONAL 2018

20. Apr 201807. May 2018
opening: 19. Apr 2018
GLASGOW INTERNATIONAL 2018 FESTIVAL: 20th APRIL - 7th MAY 2018 PREVIEW: 19th APRIL 2018 Katinka Bock, Ross Birrell, Joseph Buckley, Jamie Crewe, Jesse Darling, Graham Eatough & Stephen Sutcliffe, Cécile B Evans, Esther Ferrer, Duggie Fields, Urs Fischer, Lauren Gault & Sarah Rose, Michelle Hannah, Lubaina Himid, iQhiya Collective, E. Jane, Sam Keogh, Kapwani Kiwanga, Torsten Lauschmann, Mark Leckey, Linder, Rose Marcus, Nadia Myre, Rosie O’Grady, Aniara Omann, Ulrike Ottinger, Hardeep Pandhal, Nicolas Party, Toby Paterson, Mai-Thu Perret, Mick Peter, Ciara Phillips, John Russell, Augustus Serapinas, Tai Shani, Corin Sworn and Gary Zhexi-Zhang Glasgow International is pleased to announce full details of the 2018 programme. Now in its eighth edition, Glasgow International is the largest festival for contemporary visual art in Scotland. The 2018 Director’s Programme begins with the group exhibition entitled Cellular World in Glasgow’s Gallery of Modern Art (GoMA) including work by Joseph Buckley, Jamie Crewe, Jesse Darling, Cécile B. Evans, Lynn Hershman-Leeson, E. Jane, Sam Keogh, Mai-Thu Perret and John Russell. The exhibition, curated by new Director Richard Parry, explores ideas of the avatar, the cyborg and science fiction, raising questions of individual and collective consciousness at a time of prolific social change and uncertainty. Kelvingrove Art Gallery and Museum will see a new commission by Lubaina Himid MBE, winner of the Turner Prize 2017. Himid, who has a long association with Glasgow, will create a giant wagon suspended in mid-air, adorned with mythical creatures taken from motifs in the architecture of the building. Mark Leckey undertakes a new commission at Tramway, taking inspiration from a small statuette of the biblical figure of Job held in the Wellcome Collection in London. In the galleries, Leckey will scale up the statue and convert the figure into a 7.1 surround sound audio system. Tai Shani presents a large-scale immersive installation that also functions as a site for performance. 12 characters depict an allegorical city of women, imagining an alternative history which privileges sensation, experience and interiority, proposing a post-patriarchal future. The continent of Europe is moving towards Africa at the rate approximately 2cm per year—eventually it will slide underneath entirely. Paris-based Kapwani Kiwanga takes this as the starting point for a multi-faceted installation suggesting speculative fictions that stretch through a perspective of deep geological time. Glasgow-based Graham Eatough and Steven Sutcliffe show an installation and two films based on Anthony Burgess’s series of Mr Enderby novels, exploring the figure of the artist and ideas of authenticity and posterity. Mick Peter creates a 76m long "billboard" covering the empty façade of a building in the East End of the city. Involving young people from the West of Scotland, the new hoarding depicts, in drawings reminiscent of a newspaper strip cartoon, buildings from different eras in varying states of (dis)repair. Hardeep Pandhal undertakes a new installation in Kelvin Hall drawing upon his background as a British Sikh raised in Birmingham, reflecting on the psychological and material effects of assimilation in broader society. E. Jane will also present an off-site iteration of the work Lavendra in the same building. The wider programme, involving artists, curators and organisations across the city includes key new commissions and exhibitions by Ross Birrell at CCA, Katinka Bock at The Common Guild, Duggie Fields, Urs Fischer and Nicolas Party at The Modern Institute, Torsten Lauschmann at Glasgow School of Art, Linder at Glasgow Women’s Library, Rose Marcus at Mary Mary, Ciara Phillips at Glasgow Print Studios, Ulrike Ottinger at the Hunterian and Corin Sworn at Koppe Astner. The artist-led sector will be represented by bold, political and challenging projects examining identity, race, politics, fatherhood, queer feminist photography and our current "international" position. These projects include Transmission Gallery’s project with iQhiya, a collective of South African "womxn" artists, who will respond to the gendered and racialised expectations—and erasure—of "womxn" artists of colour in Scotland.
Glasgow International

Trongate 103
G1 5HD Glasgow

United Kingdom of Great Britain and Northern Irelandshow map
show more
posted 20. Apr 2018

WALTER PRICE

20. Apr 201817. Jun 2018
WALTER PRICE 20.04.2018 – 17.06.2018 Walter Price wurde 1989 in Macon, im US-amerikanischen Bundesstaat Georgia geboren und lebt heute in der multikulturellen Weltstadt New York, wo wesentliche Grundsteine für seine mit bemerkenswerter Geschwindigkeit voranschreitende Karriere gelegt wurden. Das mehrheitlich kleinformatige Werk des Künstlers lässt sich in Gemälde und Zeichnungen untergliedern, in denen er sich mit persönlichen Emotionen und Erfahrungen, gesellschaftlichen Konventionen sowie historischen Entwicklungen auseinandersetzt. Seine visuellen Formulierungen zeigen in der Regel Innen- oder Außenräume, die von Objekten, Lebewesen, Zeichen, Symbolen und Formen besetzt sind. So fnden sich in den Arbeiten Verweise auf Gliedmaßen, Figuren, Palmen, Hüte, Sofas, Pissoirs und Autos genauso wie Andeutungen der Sterne oder Streifen der US-amerikanischen Flagge sowie die Umrisse von Architekturen oder Vegetation. Dabei sind diese Bildelemente, die sich mal mehr und mal weniger deutlich dechifrieren lassen, nicht immer in eine klare Beziehung zueinander gebracht, so dass eine Form von Narration zwar spürbar, aber nicht fassbar wird. Dieser Umstand wird nicht zuletzt auch dadurch unterstützt, dass der Amerikaner in seinen Kompositionen auf herkömmliche Ordnungsmuster verzichtet, Hierarchien unterwandert und Perspektiven aufhebt, was den Malereien und Zeichnungen eine ungewöhnliche Anmutung verleiht, die gelegentlich auf die schöne Einfachheit sowie den Purismus von Bildern von Kindern verweist. Gelegentlich lassen sich in den Werken von Price ebenfalls Buchstaben und Schriftzüge ausmachen, wobei diese Setzungen zumeist nur angeschnitten oder teilweise verdeckt sichtbar sind, so dass sie nicht auf eine unmittelbare Lesbarkeit angelegt zu sein scheinen und eher wie das Echo ei - nes verbalisierten Gedankens daherkommen. Als weiteres Merkmal vieler Arbeiten von Price kann deren intensive Farbigkeit angesehen werden, die auf einen virtuosen Umgang mit der Palette zurückzuführen ist. Zudem kennzeichnet eine große Zahl der Formulierungen ein erhöhtes Interesse für die Materialität der verwendeten Werkstofe, was sich sowohl an einem stark gestischen und damit haptisch spürbaren Farbauftrag sowie an der Sichtbarlassung der Mal- und Zeichengründe nachvollziehen lässt. Dabei kann in der starken, expressiven Farbigkeit, wie auch in dem spezifschen Umgang mit den Arbeitsmitteln ein bewusste Auseinandersetzung mit den Vertretern der klassischen Moderne in Europa, wie auch mit den Spätausläufern der US-amerikanischen Nachkriegskunst gesehen werden, wobei der Künstler trotz aller Bezugnahmen mit Souveränität eine eigene Sprache formuliert. Im Rahmen der Ausstellung im Kölnischen Kunstverein soll das Schafen von Price erstmals umfassender in Deutschland vorgestellt und gewürdigt werden. Dabei sollen sowohl ältere als auch neuere Werke in den Fokus rücken, die durch ortsspezifsche Wandmalereien und -zeichnungen eine Ergänzung fnden. Zudem soll das Schafen durch einen umfassenden, zweisprachigen Katalog erläutert werden, der die Präsentation in Köln begleitet und dokumentiert.

artist

Walter Price 
show more

posted 19. Apr 2018

Julian Charrière - An Invitation to Disappear

14. Apr 201808. Jul 2018
opening: 13. Apr 2018 19:00
Julian Charrière - An Invitation to Disappear 14.04.2018 - 08.07.2018 Eröffnung am: 13.04.2018 19:00 Künstler: Julian Charrière Kuratorin: Stefanie Böttcher Der Begriff „Natur“ ist strittig; seine Verwendung komplex. Meist jedoch wird er in Opposition zur Kultur, zum Menschen benutzt. Natur bildet einen Oberbegriff für etwas, das nicht vom Menschen geschaffen wurde, das sich aus sich heraus erschafft und in einem ewigen Kreislauf selbst erneuert. Die Begegnung von Mensch und Natur findet in der Regel nur bei den sogenannten Naturvölkern in harmonischer und angemessener Weise statt. Ansonsten entstehen aus dem Zusammenprall beider Sphären Narben. An diesen Narben setzt Julian Charrières künstlerisches Schaffen an. Er entdeckt sie, holt sie zurück ins Bewusstsein oder öffnet sie und lässt ihre Bestandteile neu zusammen wachsen. Er fasst Mensch und Natur nicht als Kontrahenten auf, sondern betrachtet den Menschen als Teil der Natur. Das hat zur Konsequenz, dass er die Auswirkungen menschlicher Eingriffe ins Universum als neue Erscheinungsformen, quasi als Spielarten der Natur ansieht. In seinen Videos, Skulpturen, Fotografien und Installationen verbindet er bildende Kunst mit Wissenschaft, Land-Art mit Archäologie, Romantik mit Science-Fiction, Geschichte mit Zukunft und – stets auf Neue – zeigt er den Menschen und seinen Entdeckerdurst, aber auch in seinem zerstörerischen Egoismus als Teil der Natur. Die Ideen für Julian Charrières Arbeiten entstehen unterwegs, beim Bereisen von Ländern. Oft führt eine Expedition zur nächsten. Wissenschaftliche Erkenntnisse, Materialien, historische Fakten über Orte und Ereignisse werden von ihm gesammelt und münden in aufwendigen Rechercheprozessen, in die er Fachleute, Forscher, Praktiker miteinbezieht. Ebendiese gepaart mit der Erfahrung vor Ort bilden den konstitutiven Abschnitt auf dem Weg zur Genese einer neuen Arbeit. So entstand auch die neue Werkgruppe „An Invitation to Disappear“. Die Idee formte sich auf einer gemeinsamen Wanderung mit Dehlia Hannah durch Indonesien zum Vulkan Tambora. Sein Ausbruch im Jahr 1815 wirkte sich auf das Weltklima aus und zog global verheerende Folgen nach sich. Es handelt sich um die bis heute größte verzeichnete Eruption der Menschheitsgeschichte. Die Aschewolke verteilte sich rund um den Globus und ließ die Temperatur bis Europa und Nordamerika sinken. Das Jahr 1816 ging als das „Jahr ohne Sommer“ in die Geschichtsschreibung ein. Der vulkanische Winter, der noch bis ins Jahr 1819 andauern sollte, rief Ernteeinbrüche, Überschwemmungen und Hungersnöte hervor. Auf seinem Weg zum Tambora fiel Julian Charrière allerdings noch etwas anderes auf: tausende von Ölpalmen, in einem starren Raster dicht an dicht gepflanzt, in nicht enden wollender Wiederholung. Diese durch Menschhand erschaffene Serialität einer bereits in der Kreidezeit vorkommenden Pflanze schockierte und faszinierte ihn gleichermaßen. Palmöl steckt in unzähligen Nahrungsmitteln, in Kosmetika, Reinigungsmitteln, wird für Biodiesel verwendet. Dafür ist eine Unmenge an Bäumen nötig, die in Monokulturen, in Regionen mit ursprünglich enormer biologischer Vielfalt angebaut werden. Ganze Landstriche – vorrangig in Malaysia und Indonesien – wechseln daher ihr Erscheinungsbild und zwar nicht nur in Bezug auf den Rückgang der Artenvielfalt, sondern auch in ästhetischer Hinsicht: Durch das starre Raster, in dem die Palmen gepflanzt werden, entsteht eine ganz eigene visuelle Rhythmik. Aus der Luft gleitet der Blick über ein schier endloses Liniengeflecht hinweg, das aus den gezähmten, dicht an dicht gesetzten sternförmigen Kronen der Palmen besteht. Wege durchkreuzen und verbinden die Flächen. Unter den Baumwipfeln erstreckt sich eine Landschaft aus kargem Boden mit herabgefallenen Palmwedeln, teils von Gräsern und Bodendeckern überzogen. Von Zeit zu Zeit sprüht eine Nebelmaschine eine Wolke des feuchtkühlen Kondensats aus. Sie wird durch Palmöl betrieben und rumort in Intervallen. Hohe Industrieregale nehmen einen Großteil des Raumes ein und sind gefüllt mit leuchtenden Quadern – Palmfett in unterschiedlichen Orangenuancen, dabei in eine sich stets wiederholende Form gepresst. Es wird langsam wärmer und das Licht gedämpfter. Ein Film zeigt in Endlosschleife die Abholzung von Urwald. Baum um Baum wird gekappt und fällt. Wärme und Licht spendet eine raumgreifende Lampe mit ihren beruhigend dahinschwebenden Blasen. Die sich langsam und feurig wie Lava ergießende Flüssigkeit verdankt ihre Viskosität dem Palmöl. Eine schwarz-weiße Wandarbeit, deren Bild aus Millionen kleinster vulkanischer Aschepartikel entsteht, entfaltet sich im Raum. Wir durchschreiten den Parcours von Julian Charrières Ausstellung in der Kunsthalle Mainz. Für „An Invitation to Disappear“ hat der Schweizer Künstler eine Dramaturgie entwickelt, welche die Besucher in den Kosmos „Palmöl“ einführt, ihn intellektuell und sinnlich erfahrbar macht. Je weiter sie voranschreiten, umso lauter ertönt der Rhythmus, der bereits beim Eintreten in den ersten Raum in der Ferne wummerte. Sie dringen vor in das Herzstück der Ausstellung: Farbige Blitze erhellen die dunkle Nacht in einem dicht bestellten Palmacker. Harte, elektronische Rhythmen in Endlosschleife durchschneiden die endlose Ruhe des Baumfeldes. Eine Palmölplantage erbebt von Licht und Klang geschüttelt. Die Szenerie schwankt zwischen verheißungsvoll und bedrohlich. Die Besucher finden sich wieder in einem Rave. Rhythmen und Klänge der elektronischen Musik überlagern ein von Nebelschwaden verschleiertes Setting: Ein Film, der auf einer Palmölplantage in Fernost gedreht wurde. Ein Film, der einem durch Musik verursachten Rauschzustand den exzesshaften Raubbau an der Natur zur Seite stellt. Gleichermaßen steht er für eine kollektive Erfahrung, die sich sowohl in bewusst „aufgenommener“ Musik ausdrückt als auch im unwissentlichen Konsum des Stoffes Palmöl. Seine Allgegenwärtigkeit findet ihre Analogie in der Abwesenheit unseres Interesses an seiner Gewinnung; die physische Absenz des Menschen schlägt in eine Omnipräsenz seiner Handlungen um. Bild und Sound verdichten sich zu Metaphern für den menschlichen Fortschrittsglauben, kurzlebige Interessen und deren massive Folgen. Gleichzeitig beschwören sie kollektive Trancezustände und geteilte Erfahrungen außerhalb von Raum und Zeit herauf. So wie ein Vulkanausbruch vor 200 Jahren Kontinente verband, so tun es Raves, die längst keine reinen Ereignisse einer Subkultur mehr sind, sondern eine Form für den Mainstream generiert haben und Palmöl, das mittlerweile nahezu jeder Mensch einnimmt, aufträgt, anwendet. „An Invitation to Disappear“ bildet damit nicht nur die wörtliche Übersetzung von „Tambora“, sondern steht für heimliche und offensichtliche Prozesse, Materialien und Entwicklungen. Es bezeichnet das ambivalente Verhältnis von Mensch und Natur. Julian Charrière, der sich als „Zukunftsarchäologen“, den Menschen als „größte Erosionskraft in der Natur“ bezeichnet, knüpft hier an. Ausgestattet mit drängenden Fragen unserer Zeit, Forschergeist und Waghalsigkeit studiert er auf seinen Expeditionen in ferne Länder die Überzeitlichkeit menschlicher Eingriffe, legt den utopischen Gehalt unserer Gegenwart frei und macht Rohstoffe der Zukunft zu seinem Arbeitsmaterial. „An Invitation to Disappear“ in der Kunsthalle Mainz bildet Julian Charrières bis dato umfangreichste Einzelausstellung in einer deutschen Institution. Sie besteht aus der neuen Werkserie „An Invitation to Disappear“, die in Beziehung zu zwei älteren Arbeiten gesetzt wird. Anlässlich der Ausstellung erscheint in Zusammenarbeit mit Le Musée de Bagnes eine zweisprachige Publikation bei Roma Publications. Die Ausstellung wird gefördert von Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur, Pro Helvetia, Ernst & Olga Gubler-Hablützel Stiftung, Mainzer Volksbank eG und The Shifting Foundation.
Kunsthalle Mainz

KUNSTHALLE MAINZ | Am Zollhafen 3–5
55118 Mainz

Germanyshow map
show more
posted 18. Apr 2018

POLYPHON. Künstlerische Positionen der Sammlung Viehof

15. Apr 201819. Aug 2018
opening: 15. Apr 2018 12:00
POLYPHON. Künstlerische Positionen der Sammlung Viehof 15.04.2018 - 19.08.2018 „Das Wesen der Kultur ist die Veränderung.“ François Jullien Die Ausstellung POLYPHON bringt Werke von sechs Künstlerinnen und Künstlern zusammen, die in der Sammlung Viehof vertreten sind: Thomas Houseago, Kimsooja, Danh Vo, Marijke van Warmerdam, Corinne Wasmuht und David Zink Yi. Die künstlerischen Positionen unterscheiden sich deutlich in ihren Arbeitsweisen, Themen und Medien, die Malerei, Skulptur, Installation sowie Film und Video umfassen. Die Ausstellung setzt diese eigenständigen Stimmen zueinander in Beziehung und zeigt, was die Künstlerinnen und Künstler verbindet: ein mehrstimmiges Denken und Miteinander von Kulturen und Vorstellungen als Perspektive in einer globalen Welt. Den Ausgangspunkt der Ausstellung bilden Arbeiten der Künstlerinnen und Künstler, die meist bereits zu einem frühen Zeitpunkt ihrer künstlerischen Laufbahn für die Sammlung erworben wurden. Sie werden ergänzt durch aktuelle Werke, die zum Teil eigens für die Ausstellung entstehen. Die Deichtorhallen in Hamburg haben im vergangenen Jahr einen umfassenden Überblick über die Sammlung Viehof präsentiert, der vor allem deren Schwerpunkt deutscher Kunst seit den 1960er Jahren verdeutlichte. Die Ausstellung in der Langen Foundation konzentriert sich darauf, Zusammenhänge zwischen einigen ausgewählten internationalen Positionen der jüngeren Gegenwartskunst herzustellen. Diese sind zugleich Teil eines globalen Diskurses und geprägt von ihren spezifischen Traditionen. Die Ausstellung steht darüber hinaus in Bezug zum Selbstverständnis und Erbe des Hauses: in der kulturübergreifenden Sammlung der Stifter Viktor und Marianne Langen ist bereits einen transkultureller Ansatz angelegt. Dabei stehen im Zentrum Fragen nach den Bedingungen menschlicher Koexistenz, denen sich die Künstlerinnen und Künstler auf jeweils unterschiedliche Weise nähern. Alle Beteiligten verbindet die Auseinandersetzung mit der Komplexität von Identität, die nicht als feste Einheit und Konstante verstanden, sondern in Bewegung gedacht wird. Während Thomas Houseago seine „utopische Vision“ auf die Auseinandersetzung in der skulpturalen Tradition überträgt und mit seinen archaischen Formen und Abstraktionen den Körper in den Mittelpunkt stellt, wird im performativen Ansatz Kimsoojas der Körper zum Instrument und Medium ihrer künstlerischen Praxis, die sie als Beitrag zu mehr Humanität versteht. Dieser humanistische Aspekt findet sich ebenso in David Zink Yis Konzept der Independencia wie in Marijke van Warmerdams „Zeitvorstellungen“. Die Ausstellung rekonstruiert ein zentrales Werk von David Zink Yi, das gleich nach seiner Entstehung und der erstmaligen Präsentation im Museum Ludwig für die Sammlung erworben wurde. Der sogenannte „Japanraum“ der Langen Foundation ist der komplexen Videoinstallation Independencia I von 2005 gewidmet, deren Holzkonstruktion die Form einer Trommel aufnimmt. Mit dieser Rauminstallation spielt der Künstler, der sich seit vielen Jahren mit kubanischer Musik befasst, auf die sogenannte „Unabhängigkeit“ an, die Percussionmusiker in ihrem Spiel entwickeln müssen. Über die Musik hinaus ist diese „Independencia“ nicht nur ein Bild dafür, wie wir persönliche Identität denken können, sondern ebenso für das Miteinander der Kulturen in unserer globalisierten Welt. Migration prägt auf verschiedenste Weise die Arbeiten vieler der beteiligten Künstler, auch innerhalb ihrer persönlichen Geschichte. Das in der Ausstellung präsentierte Werk We the People von Danh Vo, der mit seinen Eltern aus Vietnam floh und in Dänemark aufwuchs, ist von 2011-2014 entstanden und eines seiner bekanntesten Werke. Die fragmentarisch angelegte Rekonstruktion der Kupferhülle der New Yorker Freiheitsstatue - in einem Masstab von 1:1 - ist mit ihren rund 300 Fragmenten in Sammlungen überall auf der Welt verstreut. So auch in der Sammlung Viehof. 1964 in Dortmund geboren, wuchs Corinne Wasmuht in Peru und Argentinien auf. Entsprechend war sie stärker durch die lateinamerikanische Kultur geprägt als durch Strömungen der deutschen Nachkriegskunst, insbesondere durch phantastische Literatur. Erst Mitte der 1980er Jahre kam sie nach Deutschland, um an der Düsseldorfer Akademie ihr Kunststudium aufzunehmen. In einer nahezu altmeisterlichen Arbeitsweise entstehen in einem zeitintensiven Prozedere nur einige wenige großformatige Bilder im Jahr, die in der Regel in Öl auf Holz gemalt sind. Dieses scheinbar anachronistische Vorgehen steht nur vermeintlich im Widerspruch zur extremen Dynamik von Wasmuhts Malerei. Sie verbindet in ihren Bildkompositionen ein Höchstmaß an Verdichtung mit explosiver Auflösung und führt gerade als Malerin eine weitreichende Auseinandersetzung mit der heutigen, allgegenwärtigen Digitalisierung. In Marijke van Warmerdams Arbeit Time is Ticking von 2014 erweist sich Zeit bzw. ihre Darstellung und auch ihr Erleben individuell als höchst unterschiedlich. Umlaufend an den Wänden des Ausstellungsraums hängen 12 Wolldecken, auf denen sich Ergebnisse eines Tests wiederfinden, der zur Demenz-Diagnose eingesetzt wird, um kognitive Fähigkeiten zu prüfen. Die Patienten werden gebeten, eine Uhr zu zeichnen, die „Zehn nach elf“ anzeigt und es gilt als Indiz für eine Erkrankung, wenn dies nicht gelingt. Die 12 Wolldecken geben tatsächlich jeweils unterschiedliche aber allesamt fehlerhafte Versionen des Zifferblatts wieder und dokumentieren so Abweichungen von der Norm. Sie verweisen auf das individuelle Erleben von Zeit, das sich je nach Alter oder Bewußtseinszustand unterscheidet. Die Begleitung und Unterstützung der künstlerischen Entwicklung über einen längeren Zeitraum ist ein Anliegen der Sammlung Viehof, ebenso das Engagement im Rheinland. Die Kooperation mit der Langen Foundation für die Ausstellung Polyphon ist hier ein weiterer Schritt. Mit ihrem Fokus auf eine kleine Auswahl von insgesamt sechs jüngeren, international anerkannten Künstlern und Künstlerinnen, arbeitet die Ausstellung einen Aspekt der Sammlung heraus, der bisher weniger bekannt ist, und zeigt damit zugleich deren Dynamik und den engagierten Gegenwartsbezug. Kuratiert wird die Ausstellung von der künstlerischen Direktorin der Langen Foundation, Christiane Maria Schneider. Zur Ausstellung entsteht eine begleitende Publikation.
Langen Foundation, Neuss °

Langen Foundation | Raketenstation Hombroich 1
41472 Neuss

Germanyshow map
show more

posted 17. Apr 2018

STEPHAN DILLEMUTH

17. Apr 201809. Sep 2018
STEPHAN DILLEMUTH 17.04.2018 – 09.09.2018 IM LENBACHHAUS Stephan Dillemuth schlüpft in unterschiedliche Rollen: er ist der Maler, der rauchend der Inspiration harrt; der Fernsehmoderator, der ein Video von Stephan Dillemuth ankündigt; er ist Friedrich Nietzsche, der gegen Richard Wagner ätzt und – in seiner beständigsten Rolle – der Professor für Kunstpädagogik an der Münchener Akademie der Bildenden Künste. Die Rollen, die Künstler und Künstlerinnen in der Gesellschaft und im Kunstsystem übernehmen, sind Dreh- und Angelpunkt für den in München und Bad Wiessee lebenden Künstler. Unter Verwendung einer ergebnisoffenen und häufig kollektiven Forschungsmethode, die er als „bohemistisch“ bezeichnet, nimmt er verschiedene Formen künstlerischer Lebensweisen wie die Lebensreformbewegung, die Münchner Boheme der vorletzten Jahrhundertwende oder die Kunstakademie unter die Lupe, auch um sie auf Sinn und Zweck für die heutige Situation abzuklopfen. Als Kunststudent an den Akademien in Düsseldorf und Nürnberg wählte Dillemuth als Vorlage seiner Malereien regional spezifischen Kitsch wie Postkartenmotive von Paaren und Kindern in Tracht. Auch die Schönheitengalerie im Schloss Nymphenburg – bestehend aus 36 Porträts „schöner“ Frauen, die Joseph Karl Stieler im Auftrag König Ludwigs I. schuf – machte der junge Dillemuth sich zu eigen: Vorstellungen darüber, was schön oder hässlich sei, wurden damals unter den Vorzeichen des Punk auf den Kopf gestellt. Mit diesen Kategorien jonglierend malte Dillemuth 1985 für seine Schönheitsgalerie sämtliche Nymphenburger Porträts neu und spürte so dem ästhetischen Umbruch nach. Zugleich unterlief er mit seiner Motivwahl das Pathos männlicher Identität, mit dem gerade die deutsche neoexpressionistische Malerei quasi gleichbedeutend geworden war. Bayern, als biografische wie historische Reibungsfläche, tritt bei Dillemuth wiederholt in Erscheinung. Die Installation Erfolg aus dem Jahr 2007 lehnt sich an den gleichnamigen Roman von Lion Feuchtwanger von 1930 an. Feuchtwanger skizzierte in seinem Buch am Beispiel Münchens jenes Räderwerk aus scheinbar nebensächlichen politischen Entscheidungen und persönlichen Befindlichkeiten, das den Nationalsozialisten den Weg bereitete. Das Zahnrad als unverändert aktuelle Metapher für ein System, dessen Teile auf dem Weg in die falsche Richtung perfekt ineinander greifen, findet mit Erfolg Eingang in Dillemuths Formenrepertoire. Kreaturen aus Zahnrädern und Körperabgüssen bevölkern auch seine aktuellen Installationen, deren glänzende Oberflächen, in Anlehnung an die Prachtkabinette des Barock und Rokoko, Werke und Betrachter in ein narzisstisches Spiel unendlicher Spiegelung verwickeln. Für Dillemuth sind diese Räume auch im übertragenen Sinne Spiegelungen eines gesellschaftlichen Istzustandes, den er als „Corporate Rokoko“ bezeichnet – als ebenso unhaltbares wie allumfassendes Moment eines kapitalistischen Exzesses. Wie Kunstwerk und Kunstschaffende sich auf der rutschigen Bühne des Corporate Rokoko verhalten können, ist die konstruktiv offene Frage, die in Dillemuths Arbeit bald humorvoll, bald bissig darauf drängt, immer wieder neu verhandelt zu werden. Kuratiert von Stephanie Weber

curator

Stephanie Weber 
Lenbachhaus, München °

Luisenstraße 33
80333 Munich

Germanyshow map
show more

posted 16. Apr 2018

Jonathan Meese "DIE NACKTESTE FREIHEIT DER KUNST"

14. Apr 201812. May 2018
opening: 14. Apr 2018 12:00
Im Rahmen seiner Ausstellung „DIE NACKTESTE FREIHEIT DER KUNST“ zeigt Jonathan Meese vom 14. April bis zum 12. Mai 2018 in der Galerie Sies + Höke 21 atelierfrische Gemälde ganz unterschiedlicher Formate. Besonders beachtenswert sind aber auch acht sogenannte „Pulp-Paintings“ (zu deutsch: Zellstoff-malereien) in Form von Masken, die aus handgeschöpftem Papier hergestellt sind, welches noch im nassen Zustand mit Pigmenten eingefärbt wurde und dadurch eine besondere Leuchtkraft erhält. In der umfangreichen Ausstellung sind zudem auch Zeichnungen und Collagen zu sehen. Ganz im Sinne von „nackt“ hat der 1970 in Tokio geborene Künstler für die Bilder dieser Ausstellung erstmals nicht grundierten Malgrund benutzt. „Das Zarte seiner Malerei“, so teilt sein Berliner Studio mit, „kann so noch einmal anders wirken und trifft natürlich trotzdem immer wieder auch auf Hartes.“ Rot-, Rosa-, Gelb- und Orangetöne überwiegen auf den neuen Gemälden. Eine überraschende Sanftheit und eine mitunter mädchenhaft anmutende Figuration sind kennzeichnend für große Teile von Jonathan Meeses neuester Bildproduktion. Die für sein Werk so typischen, manchmal ironischen, manchmal brachialen Textbotschaften erscheinen streckenweise in einem ganz neuen Licht. Auf jeden Fall scheint der Künstler auch seine weibliche Seite zu entdecken. Da begegnet uns etwa, ausgeführt auf schwarzem Grund, ein „FRÄULEIN MEESI“ im weißen Kleid. In der Hand hält sie ein eindeutig weiblich konnotiertes Attribut, wobei unklar bleibt, ob es sich um einen Spiegel, einen Kochlöffel oder einen Riesen-Lolli handelt. Ein „FRÄULEINANNY“ wiederum trägt ein Prinzessinnenkrönchen, dazu katzenartige Schnurrbarthaare, ein Blindenabzeichen und ein Eisernes Kreuz. Auf anderen Bildern wiederum bricht „DER K.U.N.S.T.BENGEL“, so lautet übrigens auch das Motto der Einladungskarte, wieder durch. Etwa, wenn ein Grau in Grau gehaltenes, an Edvard Munchs „Der Schrei“ erinnerndes Totenkopfgesicht per Stirn-Tattoo verkündet „ICH WILL SEX“. In einer Videobotschaft vom 18. März 2018, produziert in seinem Berliner Studio aka „Erzhauptquartier“, verkündet Jonathan Meese jetzt den Beginn einer neuen Schaffensperiode. Als Hintergrund für das denkwürdige Manifest, das in Anwesenheit von Brigitte Meese, seiner Mutter, engen Vertrauten und gelegentlichen Ideengeberin, proklamiert wurde, wählte er das großformatige Tafelbild „DAS GEILSTE PROGRAMMATISCHSTE WERK DE KUNST OHNE DE KÜNSCHTLER (Sieht doch Jeder)“, dessen Vollendung der Zuschauer im Video direkt beiwohnen kann. Mit den programmatischen Worten „Die nackteste Freiheit der Kunst“ beginnt das Manifest. Und weiter heißt es dort (in Auszügen): „Die Kunst ist die totalste Freiheit. Die Kunst ist der Staat der Zukunft. Die Kunst steht über den Dingen. Die Kunst ist der Evolutionsbefehl. Die Kunst ist frei von jeder Ideologie. Die Kunst entmachtet jede Nicht-Kunst. Die Kunst ist Totalstspielkindstum. Die Kunst ist unbesiegbarste Macht. Kunst ist der Chef. Kunst ist die Nummer Eins.“ Jonathan Meese interpretiert die sich austobende, totale Malerei auf seinen neuen Gemälden in gewohnt selbstironischer Manier: „Das Tolle an diesen Bildern ist ja: Sie haben keinen Geschmack. In diesen Bildern ist kein Geschmäckle. Es ist wie eine Schlachterplatte. Es ist einfach da.“ Sein Ziel ist es, Bilder zu schaffen, die Inhalt haben, die nicht nur Form sind, nicht nur Design. Dabei versteht sich Jonathan Meese durchaus auch als politisch agierende Person: „Kunst ist die unwählbarste Macht“, sagt er. „Ich will diese Zeit nicht illustrieren, sondern ich will zeigen, was für eine Macht Kunst hat.“ Text: Nicole Büsing & Heiko Klaas
Sies + Höke, Düsseldorf

Poststr. 2 / Poststr. 3
40213 Dusseldorf

Germanyshow map
show more
posted 15. Apr 2018

Jean Fautrier. Texture and Light

26. Jan 201820. May 2018
Jean Fautrier. Texture and Light 26.01.2018 - 20.05.2018 Beginning on 26 January 2018 the Musée d’Art moderne de la Ville de Paris is paying tribute, in a major retrospective, to Jean Fautrier (1898–1964). Rarely exhibited, this solitary figure is now considered the most significant precursor of Informal Art in 1928, the inventor of thick impasto in 1940 and a cardinal contributor to the revitalisation of modern art after Cubism. The exhibition is a reprise of last summer's retrospective Jean Fautrier at the Kunstmuseum in Winterthur, Switzerland, with the addition of works from the Musée d'Art moderne, other French museums, and private collections. Jean Fautrier is intimately connected to the history of the Musée d'Art moderne's collection and its programming. In 1964 the museum presented his first retrospective, organised in close collaboration with the artist following his large-scale donation. In 1989 a second retrospective shed fresh light on a rich, varied and notably distinctive oeuvre. Coming after a gap of almost 30 years, this new exhibition comprises some 200 works—close to 160 paintings, drawings and prints, and a substantial group of sculptures—from numerous public and private collections in France and abroad. It will include practically the whole of the artist's donation to the museum, plus later gifts and acquisitions; with over 60 works, the Musée d’Art moderne now has the largest Fautrier collection of any museum. Fautrier's career began in 1920. His painting, figurative at the time, was made up of still lifes, landscapes and nudes in styles ranging from a harsh, hallucinatory realism to darkly lit near-abstract shapes. After a brief period of recognition, however, the economic slump ultimately put paid to his artistic career: forced to leave Paris in the early 1930s, he lived in the Alps for several years, working as a ski instructor and manager of a hotel with its own dance hall. Returning to Paris in 1940, he met or renewed his acquaintance with writers including André Malraux, Francis Ponge, Paul Éluard, Georges Bataille and most importantly Jean Paulhan, who would become his most ardent champion. During the War years he developed a new approach to the image in which paint itself took on a steadily increasing role in the representation of objects, landscapes and bodies. In his famous series—"Otages" (Hostages, 1943–1945), "Objets" (Objects, 1955), "Nus" (Nudes, 1956) and "Partisans (Partisans, 1957)—textural effects became the main subject. Using a glue-based paint for blends of pigment with transparent and opaque inks, Fautrier composed intricate, luminous harmonies whose impastos and textures induced a certain anxiety. 1960 saw him acclaimed at the Venice Biennale, where he shared the Grand Prize for Painting with Hans Hartung. Jean Fautrier died during the summer of 1964, just after his first retrospective at the Musée d’Art moderne de la Ville de Paris. This exhibition is jointly organised with the Kunstmuseum Winterthur. Museum Director: Fabrice Hergott Guest Curator: Dieter Schwarz

artist

Jean Fautrier 

curator

Dieter Schwarz 
show more
posted 14. Apr 2018

Yto Barrada. Agadir

07. Feb 201820. May 2018
Yto Barrada. Agadir 07.02.2018 - 20.05.2018 For her first major London commission, artist Yto Barrada weaves together personal narratives and political ideals to create a complex portrait of a city and its people in a state of transition. The sweeping form of the Curve is transformed with a dramatic installation – encompassing a mural, film commission, sculptures, and a series of live and recorded performances – to consider how a city and its people might address the process of reinvention following disaster. Barrada takes as her starting point a surreal text by Mohammed Khaïr-Eddine – Agadir (1967) – reflecting on the devastating earthquake of 1960 that destroyed much of the modernist Moroccan city. Barrada’s multimedia practice has explored questions ranging from migration to abstraction, from fossils to botany, examining the strategies of resistance employed every day in her native Morocco. Live performances* will take place on selected Saturdays – 10 & 24 February, 3 & 31 March, 21 & 28 April, 5 & 12 May Please note, the exhibition contains a film with scenes some viewers may find upsetting and language of an explicit nature within the sound installation and live performances.

artist

Yto Barrada 
Barbican Centre, London

BARBICAN ART GALLERY | Silk Street
EC2Y 8DS London

United Kingdom of Great Britain and Northern Irelandshow map
show more


posted 13. Apr 2018

Jaagobbigery wolt. Mitra Wakil & Fabian Hesse

12. Apr 201806. May 2018
Raum für Freunde des Kunstverein Wolfsburg Kunstverein Wolfsburg//Schlossstr. 8//38448 Wolfsburg Verbergen und Erfassen: Schöpferisches Potential von digitalen Technologien Ausstellung Jaagobbigery wolt von Mitra Wakil & Fabian Hesse im Kunstverein Wolfsburg Jaagobbigery wolt. Mitra Wakil & Fabian Hesse Kuratiert von Jennifer Bork 12.04.2018– 06.05.2018 Mit „Jaagobbigery wolt” zeigt der Kunstverein Wolfsburg im Raum für Freunde erstmals Arbeiten der beiden KünstlerInnen Mitra Wakil & Fabian Hesse in Wolfsburg. Der Titelvorschlag zur Ausstellung entstammt dem kreativen Algorithmus eines 3D-Programms - Hesse & Wakil sind einfach faul und lassen die Maschinen selber machen. Dennoch forschen sie damit aktiv im Zwischenbereichen von Kunst, experimentellem Umgang mit neuen Technologien und Strategien demokratischer Selbstermächtigung durch (techno-logische) Bildung. In der Ausstellung werden Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine zum Thema, an denen sich insbesondere (post-)digitale Technologien gegenüber den NutzerInnen verschließen, anstatt die Wechselwirkung zwischen Menschen und Technologien erfahrbar zu machen. Eine lebensgroße Figur aus Plastik steht im Raum, mehrere menschliche Körperfragmente sind darin verschoben, verdoppelt oder abgeschnitten, Teile einer zweiten oder gedoppelten Figur überlagern sich. Es ist „Dorothy”, der Zauberer von :-Oz hat sie verhext! Schichten, Fehler und Artefakte aus dem Herstellungsverfahren des 3D-Drucks sind erkennbar. Der Raum wird bestrahlt mit Coded Light, einem strukturierten Lichtmuster. Die Art und Weise, wie sich diese Strahlen beim Auftreffen auf Oberflächen verformen, ermöglicht es Bildsystemen, die Tiefen- und Oberflächeninformationen der Objekte in der Szene zu berechnen. Die Muster sind also nicht fürs menschliche Auge gemacht, sondern für die maschinelle Wahrnehmung. Das flackernde Streiflicht verwandelt den Raum für Freunde in einen Schwellenraum, der den Übergang zwischen dem stofflichen und dem numerisch Definierten und damit rechnerisch Reproduzierbaren verkörpert. Er wird als Bühnensituation in Szene gesetzt. Diesem Erfassungssystem nähern sich die KünstlerInnen mit kryptischen Fluxus-Scores, teils historischen teils neu erfundenen. Scores sind für Fluxus-Events verfasste Handlungsanweisungen aus denen sich performative Aktionen etc. entwickeln können. Mitra Wakil und Fabian Hesse suchen damit nach dem schöpferischen Potential der Technologien und gleichzeitig nach Momenten des Verbergens vor der digitalen Erfassung. Sondertermine 26.4.2018, 19 Uhr: FluXXXus 3D-Scan Party zusammen mit Gästen und TeilnehmerInnen aktivieren wir den Scan-Raum: alle sind eingeladen mit 3DScannern zu interagieren. Dies geschieht unter Einbeziehung von Handlungsanweisungen (Scores) aus dem Fluxus. Playlist: out of the abyss of gebrochene beine und Friederike Jäger Anmeldung bis zum 24.4. 2018 unter: Kunstverein@Wolfsburg.de 6.5.2018, 15 Uhr: Last Chance - Präsentation der Publikation: Das Zine enthält einen Visual Essay über die Zumutungen von DIY/DIT 3D-Druck anhand von Memes und Texten von Jennifer Bork, Fabian Hesse, Mitra Wakil, u. A.

artists & participants

Fabian Hesse,  Mitra Wakil 

curator

Jennifer Bork 
Kunstverein Wolfsburg

Schloss Wolfsburg, Schlossstraße 8
D-38448 Wolfsburg

Germanyshow map
show more
posted 12. Apr 2018

Art in the Age of the Internet, 1989 to Today

07. Feb 201820. May 2018
Art in the Age of the Internet, 1989 to Today 07.02.2018 - 20.05.2018 Art in the Age of the Internet, 1989 to Today is the first major thematic group exhibition in the United States to examine the radical impact of internet culture on visual art. Featuring 60 artists, collaborations, and collectives, the exhibition is comprised of over 70 works across a variety of mediums, including painting, performance, photography, sculpture, video, web-based projects, and virtual reality. This exhibition features work of an international, intergenerational group of artists, including Cory Arcangel, Judith Barry, Dara Birnbaum, Harun Farocki, Juliana Huxtable, Mark Leckey, Trevor Paglen, Nam June Paik, Sondra Perry, Thomas Ruff, Frances Stark, and Anicka Yi. The exhibition is divided into five sections that explore themes such as emergent ideas of the body and notions of human enhancement; the internet as a site of both surveillance and resistance; the circulation and control of images and information; the possibilities for exploring identity and community afforded by virtual domains; and new economies of visibility accelerated by social media. Throughout, the work in the exhibition addresses the internet-age democratization of culture that comprises our current moment. The earliest work in the exhibition is from 1989, the year that Tim Berners-Lee invented the World Wide Web. This development, and others that followed in quick succession, modernized the internet, and in the process radically changed our way of life―from how we access and generate information, make friends and share experiences, to how we imagine our future bodies and how nations police national security. 1989 also marked a watershed moment across the globe, with significant shifts in politics, geographies, and economies. Events such as the fall of the Berlin Wall and protests in Tiananmen Square signaled the beginning of our current globalized age, which cannot be imagined without the internet. Art in the Age of the Internet, 1989 to Today is organized by Eva Respini, Barbara Lee Chief Curator, with Jeffrey De Blois, Assistant Curator. Publication A generously illustrated scholarly publication, co-published with Yale University Press, accompanies the exhibition. The publication features a range of established and emerging scholars, critics, and curators, including Kim Conaty, Lauren Cornell, Tim Griffin, Caitlin Jones, Caroline A. Jones, Thomas J. Lax, Omar Kholeif, Gloria Sutton, and the exhibition’s organizers. The catalogue also features topical conversations between artists Lynn Hershman Leeson and Hito Steyerl, Paul Pfeiffer and Josh Kline, and Martine Syms and Wu Tsang. Web Platform Art in the Age of the Internet is also accompanied by an extensive web platform, designed by Wkshps, which will expand on the themes and works in the exhibition by including additional content, such as special projects by artists in the exhibition. Events Art in the Age of the Internet is the lead exhibition in a region-wide exploration of art and technology. Fourteen art organizations and educational institutions will offer a range of exhibitions, performances, film screenings, and talks all exploring the relationship between art and technology in celebration of the Boston area’s rich history of technical innovation. There will also be a series of performances and lectures relating to art and technology at the ICA.

curator

DIS 
ICA Boston °

100 Northern Avenue
MA 02210 Boston

United States of Americashow map
show more
posted 11. Apr 2018

PROOF: FRANCISCO GOYA, SERGEI EISENSTEIN, ROBERT LONGO

17. Feb 201827. May 2018
PROOF: FRANCISCO GOYA, SERGEI EISENSTEIN, ROBERT LONGO 17.02.2018 - 27.05.2018 Mit Werken von Francisco Goya (1746–1828), Sergei Eisenstein (1898–1948) und Robert Longo (1953) stellt die Ausstellung PROOF drei wesensverwandte Künstler vor, die die sozialen, kulturellen und politischen Komplexitäten ihrer jeweiligen Zeit in bildgewaltige Werke überführen. Vom 18. bis zum 21. Jahrhundert erfahren diese drei Künstler über zwei Kontinente hinweg sowohl die Turbulenzen eines Jahrhundertwechsels als auch die seismischen Auswirkungen von Revolution, Bürgerrechtsbewegungen und Krieg. Goya wählte im 18./19. Jahrhundert das Medium Druckgrafik für seine gesellschaftskritischen Werkzyklen und eindringlichen Kriegsbilder. Eisenstein thematisiert seit den 1920er Jahren die russische Geschichte in Filmklassikern wie »Panzerkreuzer Potemkin« (1925) oder »Iwan der Schreckliche« (1945). Der New Yorker Künstler Robert Longo setzt sich in seinen bis zu 7,5 Meter breiten Kohlezeichnungen mit brennenden Themen der Gegenwart wie Terrorismus, Flüchtlingsbewegungen und moderne Kriegsführung wie auch den Symbolen der Macht auseinander. Aufklärung, Moderne und Postmoderne treffen in dieser Ausstellung zusammen. »Mit der Wahrhaftigkeit des Werks des Spaniers Goya, den wirbelnden Bildfolgen des russischen Filmpioniers Eisenstein und dem Licht der Röntgenstrahlen in den Arbeiten des amerikanischen Künstlers Longo fordert die Ausstellung ihr Publikum mit komplexen Sinneseindrücken heraus«, so Dirk Luckow, Intendant der Deichtorhallen Hamburg. Zudem repräsentieren alle drei Werksammlungen und ihre Techniken die Geschichte der Medien. Die Druckplatte und die Kamera stehen repräsentativ für das Aufkommen der Massenmedien, während Longos Zeichnungen, die er anachronistisch mit Kohle anfertigt, eine hyperreale, verlangsamte Antwort auf die Fotografie darstellen. Die enge Beziehung zwischen den Werken der Künstler zeigt sich in der visuellen Struktur: Alle drei Künstler zählen zu den großen Bilddramatikern ihrer Zeit. Sie nutzen die Kraft der optischen Täuschung, um das Mysterium der Leidenschaftlichkeit, die Kälte der Macht, die Last des menschlichen Schicksals sowie ihre jeweilige, kulturell beeinflusste Wirklichkeit abzubilden. Die Ausstellung PROOF beinhaltet mehr als vierzig Skizzen Eisensteins, ausgeliehen vom Russian State Archive of Literature and Art, neben einer Auswahl seiner Filme, die raumgreifend in Slow Motion projiziert werden, so dass jedes Einzelbild in seiner Eigenständigkeit erlebbar wird. Über fünfzig Aquatinta-Radierungen aus allen vier Werkzyklen Goyas aus dem Morat-Institut, Freiburg treffen auf eine konzentrierte Auswahl von Longos großformatigen Zeichnungen der letzten sieben Jahre aus internationalen Sammlungen. Die Ausstellung PROOF wurde vom Garage Museum of Contemporary Art, Moskau initiiert und von Kate Fowle, Chef Kuratorin Garage, in Zusammenarbeit mit Robert Longo kuratiert. Die Deichtorhallen sind die einzige deutsche Station der internationalen Tournee, die von Moskau über New York nach Hamburg führt. KATALOG Die Ausstellung wird von einem englischsprachigen Katalog mit deutschem Textheft begleitet. Mit Essays von Kate Fowle (Chefkuratorin Garage Museum), Nancy Spector (Künstlerische Leiterin des Solomon R. Guggenheim Museums) sowie Beiträgen des Journalisten, Aktivisten und Autors Chris Hedges, des Künstlers Vadim Zakharov sowie einem Interview mit Robert Longo. 256 Seiten, Hardcover, 29 x 25 cm.

curators

Kate FowleRobert Longo 
Deichtorhallen Hamburg °

Deichtorstraße 1-2
20095 Hamburg

Germanyshow map
show more

posted 10. Apr 2018

Susan Philipsz, The Voices

13. Mar 201812. Nov 2018
opening: 12. Mar 2018 12:30
Susan Philipsz, The Voices, 2018 Vierkanal-Klanginstallation, Funkübertragung am Wiener Heldenplatz 13.03.2018 - 12.11.2018 täglich um 12.30 und 18.30 Uhr Eröffnung: Montag, 12.03.2018 12:30 Uhr Künstlerinnengespräch: 18:00 Uhr, mit Susan Philipsz und Kasper König Moderation: Thomas D. Trummer im Oratorium / Augustinertrakt der ONB, Josefsplatz, 1010 Wien 2018 jährt sich der „Anschluss“ Österreichs an das nationalsozialistische Deutsche Reich zum 80. Mal. Den Ort, an dem Adolf Hitler am 15. März 1938 unter frenetischem Massenjubel den „Eintritt“ Österreichs in das Deutsche Reich verkündet hat, den Ort, der zur audiovisuellen Ikone für die Mitverantwortung eines Teils der ÖsterreicherInnen an der Errichtung der NS-Terrorherrschaft wurde, den Ort, der wie kein anderer durch politische Kundgebungen und öffentliche Ansprachen von auditvier Erinnerung geprägt wurde – diesen Ort und diesen historischen Hintergrund hat das Haus der Geschichte Österreich zum Anlass genommen, die renommierte schottische Künstlerin Susan Philipsz (*1965, Glasgow) einzuladen, eine künstlerische Arbeit für den Altan der Neuen Burg zu entwickeln. Das Haus der Geschichte Österreich erachtet es als zentrale Aufgabe ein Zeichen zu setzen für eine reflektierte und kritische Auseinandersetzung mit der österreichischen Geschichte – im Sinne eines gleichzeitigen Blicks nach vorn. „Denn nur mit einem geschärften Blick für das Vergangene lässt sich die Gegenwart begreifen und damit die Zukunft sinnvoll gestalten.“, so Dr. Monika Sommer, die Direktorin des Hauses der Geschichte Österreich. „Der Heldenplatz“, so Sommer weiter, „ist durch Adolf Hitlers Rede einerseits ein Symbol für Unterdrückung, Diktatur und Mitschuld an der NS-Terrorherrschaft. Auf der anderen Seite ist er im Laufe der Jahre durch Aktionen wie z.B. das Lichtermeer gegen Fremdenfeindlichkeit im Jahr 1993 ein Platz der demokratischen Protestkultur geworden.“ Die künstlerische Arbeit von Susan Philipsz sieht die Direktorin als „in seiner Fragilität besonders starkes Zeichen, das eine Bereicherung des öffentlichen Raumes darstellt.“ „Der Heldenplatz steht wie kein zweiter Platz in Österreich für die wechselvolle Geschichte des Landes“ Susan Philipsz verknüpft in ihren Arbeiten Geschichte und Gegenwart, Raum und Klang – Letzteres ist das zentrale Medium ihres Werks. In der Verbindung zu historischen Ereignissen schafft sie so Resonanzräume für Erinnerungen und Emotionen. Die von ihr erarbeitete Klanginstallation für den Heldenplatz erzeugt eine feinfühlige, unsichtbare und doch eindringliche Markierung des Ortes als zentralem Gedächtnisort der österreichischen Zeitgeschichte. Sie regt zum Innehalten, zur Reflexion und zur Diskussion an. Das vielschichtige Werk , das zwei Mal täglich, um 12:30 und um 18:30 zu hören sein wird, nimmt Metaphern von Stimme, Klang, Vibration, Fragilität und Glas zum Ausgangspunkt, um eine klanglich-räumliche wie inhaltliche Verbindung und zugleich Gegenüberstellung zweier architektonischer Kontrapunkte am Platz zu erzeugen: der Altan der Neuen Burg als Symbol für die Mitverantwortung von Teilen der österreichischen Diktatur an der NS-Terrorherrschaft und demgegenüber die Parlamentspavillons bzw. das Demokratiequartier, die für eine demokratische Gesellschaft stehen. Und genau hier liegen die zentralen gesellschaftlichen Herausforderungen sowohl der Vergangenheit als auch von Gegenwart und Zukunft. Die Jury bestehend aus: Kasper König (Initiator Skulptur Projekte Münster), Stella Rollig (Generaldirektorin Österreichische Galerie Belvedere) Monika Sommer (Direktorin Haus der Geschichte Österreich) und Thomas D. Trummer (Direktor Kunsthaus Bregenz) haben die Entscheidung für Susan Philipsz für die Intervention am Heldenplatz gemeinsam gefällt. Zu den Werken, die sie bisher realisiert hat, zählen u.a. die Staatliche Kunstsammlungen Dresden (2018), die Einzelausstellung Night and Fog (2016) im Kunsthaus Bregenz sowie die Arbeit Slow, Fresh Fount (2015) im Bergwerk Altaussee. In unmittelbarer Nähe zum Heldenplatz setzte sie die Arbeit War Damaged Musical Instruments (Pair) (2015) im Rahmen einer Ausstellungsreihe des Kunsthistorischen Museums Wien im Theseustempel im Volksgarten um. 2010 erhielt Philipsz mit einem Lied als erste Sound-Bildhauerin den „Turner Prize“, die höchste Kunst-Auszeichnung, die in Großbritannien vergeben wird. Susan Philipsz arbeitet mit dem Künstler Eoghan McTigue zusammen und hat aktuell eine Gastprofessur am Royal Institute of Art in Stockholm inne. Ein weiteres, wesentliches Merkmal ihrer künstlerischen Praxis ist ihr ortsspezifischer Zugang, den die konkrete Bezugnahme auf die den jeweiligen Orten zugrunde liegenden Begebenheiten und Geschichten. „Susan Philipsz schafft durch die Klanginstallation in seiner Fragilität ein besonders starkes Zeichen, das eine Bereicherung des öffentlichen Raumes darstellt.“ Ursprünglich als Bildhauerin ausgebildet, setzt Susan Philipsz in ihren Arbeiten unterschiedliche Medien ein – darunter Musik, Stimmaufnahmen, Objekte, Film, Fotografie und Text. Klänge jedoch – sowohl Stimme als auch Instrumentalmusik – spielen die wesentliche Rolle in Philipszs Werken. Gerade in Zusammenhang mit der Erarbeitung einer Intervention für den Altan am Heldenplatz, der stark von auditiver Erinnerung geprägt ist, erscheint ein Zugang über dieses Medium den Anforderungen an ein künstlerisches Werk an diesem Ort mehr als gerecht zu werden. Ihre Klangräume, die sie mit Methoden von Verdichtung und Dehnung, von Verschiebung und Vermehrung zur Entfaltung bringt, sind letztlich in der Lage, Persönliches und Gesellschaftspolitisches, Vergangenes und Gegenwärtiges auf engste Weise zu verweben und neue Erfahrungsräume zu eröffnen. Die Klanginstallation – The Voices Den Klangraum erzeugt die Künstlerin durch langsames Reiben der Ränder von vier unterschiedlich gefüllten Kristallstielgläsern, die einen ätherischen, kristallinen Klang hervorbringen. Nähert man sich dem Heldenplatz, erklingen zunächst kaum wahrnehmbare Töne, die leicht durch den Raum zu schweben scheinen. Sie vermischen sich mit dem Klang vorbeifahrender Straßenbahnen, den Menschen, dem Verkehr. Der Klang verschiebt sich kontinuierlich, umkreist die ZuhörerInnen; die Töne verschmelzen miteinander und erzeugen eine fühlbare und zugleich nicht gänzlich definierbare Spannung. Der Klang, der sich erhebt und wieder abebbt, gemahnt an die menschliche Stimme und nimmt damit sowohl Bezug auf den Ort als Platz von Ansprachen und Kundgebungen, als auch auf die Stimmen jener, die die Geschichte ausgeblendet und zum Schweigen gebracht hat. Im Motiv von Vibration und Glas stellt die Arbeit wiederum Verbindungen her zu frühen Mikrofon- und Radioempfangstechnologien, die häufig mit Glas- und Kristallelementen versehen waren um Qualität zu präzisieren – ein wesentliches Instrument politischer Meinungsmache, aber auch Propaganda. In diesem Kontext lässt sich auch der Einsatz von Funk lesen, der im Werk zum Einsatz kommt, um den Klang zwischen den Gebäuden zu übertragen. „Das ist wertvoll und unerlässlich, denn der größte Schrecken – neben dem Vergessen – ist das Verstummen.“ Letztlich geht es darum, die Spannungen, die sich an diesem Ort kristallisieren, fühl- und erlebbar zu machen. Der Klang wird zur Metapher des Aushandlungsprozesses zwischen widerstreitenden wie sich ergänzenden, hörbaren wie zum Schweigen gebrachten Stimmen – die in ihrer Polyphonie für das Wechselspiel zwischen Individuum und Gesellschaft, Vergangenheit und Gegenwart, Vergessen und Erinnern stehen. Thomas D. Trummer, beschreibt die Klanginstallation eindringlich, wenn er sagt: „Das Kristalline speichert den Klang wie die Erinnerung die Gestimmtheit. Klänge fordern ein Vernehmen ein, das heißt eine Vergegenwärtigung im eigenen Empfinden. Es ist das Hören, durch das sich Geschichte in der Gegenwart aktualisiert. Es sind die Stimmen, die diese Erinnerungen buchstäblich hervorrufen. Das ist wertvoll und unerlässlich, denn der größte Schrecken – neben dem Vergessen – ist das Verstummen.“ * Fachjury: Kasper König (Initiator der Skulptur Projekte Münster) Stella Rollig (Generaldirektorin Belvedere) Monika Sommer (Direktorin Haus der Geschichte Österreich) Thomas D. Trummer (Direktor des Kunsthaus Bregenz)
show more

posted 09. Apr 2018

DOUG AITKEN

27. Mar 201819. May 2018
opening: 26. Mar 2018 18:00
DOUG AITKEN 27.03.2018 - 19.05.2018 OPENING RECEPTION: 26.03.2018 18:00 - 20:00

artist

Doug Aitken 
Massimo De Carlo, Hong Kong °

MASSIMO DE CARLO | 12 Pedder Street - 3F Pedder Building
Hong Kong

Hong Kongshow map
show more
posted 08. Apr 2018

Martha Jungwirth

02. Mar 201803. Jun 2018
Martha Jungwirth 02.03.2018 - 03.06.2018 Die ALBERTINA widmet Martha Jungwirth erstmals eine Personale. Einzelne Schlüsselwerke wie auch zu Serien zusammengefasste Werkblöcke geben einen faszinierenden Einblick in das umfangreiche Schaffen der 1940 geborenen Wiener Malerin. Martha Jungwirths monumentale Aquarelle und Ölbilder pendeln stets an der Schnittstelle zwischen abstrakter und gegenständlicher Malerei. Der zeitliche Bogen der Ausstellung spannt sich von Hauptwerken der Frühzeit bis zu neuesten, erstmals präsentierten Arbeiten. Seit ihren künstlerischen Anfängen schätzt Jungwirth das Papier als Malgrund. Mit ihren einzigartigen Farbkompositionen vermittelt die Künstlerin ihre sensible Wahrnehmung der Wirklichkeit. Ausgehend von ihren frühen Aquarellen über Werke der 1970er-Jahre, in denen häusliche Gegenstände, aber auch die sexualisierte weibliche Figur thematisch hervortreten, vereint die Künstlerin ab den 1980er-Jahren neuerlich Abstraktion und Gegenständlichkeit. Dabei kristallisieren sich die Komposition ebenso wie unterschwellige Gegenständlichkeit während der Arbeit intensiv heraus. Die Gegenstandsfarbe wird zur Gefühlsfarbe und transkribiert das Sichtbare zu einer dichten, ganz einzigartigen und unverwechselbaren Bildsprache von höchster Expressivität und Sensibilität. Mit Martha Jungwirth präsentiert die ALBERTINA nach Sonja Gangl im Jahr 2013, Elaine Sturtevant 2015 und Maria Lassnig 2017 eine weitere faszinierende Künstlerin der Gegenwart, eine Retrospektive von Florentina Pakosta wird vom 30. Mai bis 26. August in der ALBERTINA folgen. Mit vielen bedeutenden Künstlerinnen der Gegenwart wie Louise Bourgeois, Joan Mitchell oder Maria Lassnig teilt Martha Jungwirth das Los der späten internationalen Entdeckung. Die ALBERTINA konzentriert sich für diese erste Einzelpräsentation auf Hauptwerke der eigenen Sammlungen wie auf bislang unveröffentlichte Arbeiten aus dem Atelier der Künstlerin – allesamt Schlüsselwerke und bedeutende Werkgruppen, vom Frühwerk bis zu den aktuellsten Arbeiten. Dass Martha Jungwirth zeitgleich zu der Präsentation in der ALBERTINA den Oskar-Kokoschka-Preis erhält, unterstreicht die Aktualität und Relevanz dieser Künstlerin.
Albertina, Wien

Albertinaplatz 1
A-1010 Vienna

Austriashow map
show more

posted 07. Apr 2018

Zoe Leonard: Survey

02. Mar 201810. Jun 2018
Zoe Leonard: Survey 02.03.2018 - 10.06.2018 New York–based artist Zoe Leonard (b. 1961) is among the most critically acclaimed artists of her generation. Over the past three decades, she has produced work in photography and sculpture that has been celebrated for its lyrical observations of daily life coupled with a rigorous, questioning attention to the politics and conditions of image making and display. Zoe Leonard: Survey is the first large-scale overview of the artist’s work in an American museum. The exhibition looks across Leonard’s career to highlight her engagement with a range of themes, including the history of photography, gender and sexuality, loss and mourning, migration, displacement, and the urban landscape. More than it focuses on any particular subject, however, Leonard’s work slowly and reflectively calibrates vision and form. Using repetition, subtle changes of perspective, and shifts of scale, Leonard draws viewers into an awareness of the meanings behind otherwise familiar images or objects. A counter-example to the speed and disposability of image culture today, Leonard’s photographs, sculptures and installations ask the viewer to reengage with how we see. The Whitney has a longstanding commitment to Leonard, who has been featured in three Biennials, was awarded the Bucksbaum Award for her contribution to the 2014 Biennial, and is significantly represented in the Museum’s collection. Zoe Leonard: Survey is organized by Bennett Simpson, Senior Curator, with Rebecca Matalon, Curatorial Associate, The Museum of Contemporary Art, Los Angeles. The installation at the Whitney Museum is overseen by Elisabeth Sherman, Assistant Curator.

artist

Zoe Leonard 
Whitney Museum of American Art, New York °

99 Gansevoort Street
NY 10014 New York

United States of Americashow map
show more
posted 06. Apr 2018

Jose Dávila. Sense of Place

16. Sep 201720. May 2018
opening: 16. Sep 2017 14:00
Jose Dávila. Sense of Place 16.09.2017 - 20.05.2018 Opening reception: 16.09.2017, 2–5pm Please join LAND (Los Angeles Nomadic Division), Jose Dávila and Pacific Standard Time: LA/LA on Saturday, September 16, 2017 from 2–5pm in celebrating the opening of Sense of Place, a public art exhibition at West Hollywood Park. To celebrate the opening reception, artist Jose Dávila and Shamim M. Momin, Director/Curator of LAND, will be on site and available for questions. Free ice cream will be provided by Carmela Ice Cream Co. The six ton concrete sculpture will be on view to the public in the park from sunrise to sunset through November 2017 when it will begin to disassemble into 40 individual sculpture pieces and then journey throughout the city to be reinstalled in approximately 20 different public sites. Public programming will be announced throughout the exhibition to celebrate the sculpture’s migration. LAND has commissioned Guadalajara-based artist Jose Dávila to create Sense of Place, a multi-site, large-scale, public sculpture exhibition migrating through, and integrating into, the diverse urban landscape of Los Angeles to draw a portrait of the city’s many experiences, geographies and histories. Sense of Place was derived from Davila’s "Joint Effort" sculpture series which expands the concepts of balance and equilibrium using basic construction materials such as concrete blocks and stones. In continuation of this exploration, Sense of Place consists of a seven-foot nine-inch square cube sculpture comprised of 40 unique concrete conjunctional forms. Initially installed in West Hollywood Park, over the course of nine months the sculpture will slowly disassemble its various pieces, migrating to far reaching locales of the city such as landmarks, significant architectural sites, community hubs, shopping malls, bus stops, etc., taking on different functional forms at each location. In this sense the pieces become a social platform promoting interaction with the public, who will ultimately decide on the final function of the artwork. Sense of Place is built in six layers and will transition in three movements in November, January and March, positioning the modular pieces in their temporary surroundings for a period of two to six months, after which the piece will reassemble in West Hollywood Park. As part of the first movement in November 2017, the sculpture pieces will migrate to the Brand Library and Art Center (Glendale), Plummer Park (West Hollywood), Grand Central Market (Downtown LA), the Fitzpatrick Leland House at the MAK Center for Art and Architecture (Hollywood Hills), Langer’s Delicatessen-Restaurant (Westlake), and the Santa Monica Pier (Santa Monica). Sites for the second and third movements will be announced in the upcoming months. In its final iteration, the sculpture will return to its original whole cube re-installed at West Hollywood Park in May 2018, holding its travel histories in its reunited form. Sense of Place is Dávila’s largest public undertaking to date and his first major exhibition in Los Angeles. LAND will present various programs throughout the run of the exhibition, including screenings, panel discussion, and performances, all created in collaboration with the sculpture host sites and inspired by the surrounding community. A post-exhibition catalogue will document the various stages of transformation and include 20 thematic essays by different Mexican and Los Angeles-based authors. About Jose Dávila Guadalajara-based artist Jose Dávila (b. 1974) creates sculptures, installations, collages, and photographic works that use reproduction, homage, and imitation as a means to explore and dismantle the legacies of twentieth century avant-garde art and architecture. A self-taught artist, with a heightened interest in Western culture and art history, Dávila plays with elements of modernist architecture and art in his artistic practice. Using different reproduction strategies, Dávila’s work references artists and architects ranging from Luis Barragán and Mathias Goeritz to Donald Judd, and explores how the modernist movement has been translated, appropriated, and reinvented in the current discourse of contemporary art. Dávila’s interest in Modernist architecture and use of everyday materials to create sculptures and installations evokes a sense of familiarity for the viewer. Most recently, Dávila has shown a particular interest in the occupation of space through gestures of social practice inspired by public structures which allude to the evolution of urban landscapes. About LAND (Los Angeles Nomadic Division) Established in 2009, LAND (Los Angeles Nomadic Division) is a non-profit organization dedicated to curating site-specific public art exhibitions. Through commissions of site-specific works with national and international contemporary artists, collaborations with art institutions and organizations, and a wide variety of programming, LAND supports dynamic and untraditional artistic practices. Large-scale, multi-site, multi-artist and monographic exhibitions as well as one night ephemeral performances and durational events are all part of LAND’s programming repertoire. LAND believes that everyone deserves the opportunity to experience innovative contemporary art in their day-to-day lives. In turn, artists deserve the opportunity to realize projects, otherwise unsupported, at unique sites in the public realm. About Pacific Standard Time Pacific Standard Time: LA/LA is a far-reaching and ambitious exploration of Latin American and Latino art in dialogue with Los Angeles taking place from September 2017 through January 2018. Led by the Getty, Pacific Standard Time: LA/LA is a collaboration of arts institutions across Southern California. Through a series of thematically linked exhibitions and programs, Pacific Standard Time: LA/LA highlights different aspects of Latin American and Latino art from the ancient world to the present day. With topics such as luxury arts in the pre-Columbian Americas, 20th century Afro- Brazilian art, alternative spaces in Mexico City, and boundary-crossing practices of Latino artists, exhibitions range from monographic studies of individual artists to broad surveys that cut across numerous countries. Supported by more than USD 16 million in grants from the Getty Foundation, Pacific Standard Time: LA/LA involves more than 70 cultural institutions from Los Angeles to Palm Springs, and from San Diego to Santa Barbara. Pacific Standard Time is an initiative of the Getty. The presenting sponsor is Bank of America.

artist

Jose Davila 
LAND Los Angeles Nomadic Division

Los Angeles Nomadic Division | West Hollywood Park | 47 N San Vicente Blvd
CA 90069 West Hollywood

United States of Americashow map
show more

show more results