daily recommended exhibitions

posted 16. Nov 2023

Mack im ZKM

16. Sep 202307. Apr 2024
Mack im ZKM 16.09.2023 – 07.04.2024 Das ZKM | Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe zeigt ab dem 16.09.2023 mit der Ausstellung »Mack im ZKM« eine umfassende Überblicksausstellung zum Werk von Heinz Mack. Auf 2.900 Quadratmetern werden in den ZKM-Lichthöfen um die 130 Werke des Künstlers aus dem Zeitraum 1955 bis 2023 präsentiert. Einige Arbeiten, die bislang nur selten ausgestellt wurden und teilweise sogar verloren gegangen sind, werden nun im ZKM | Karlsruhe rekonstruiert oder neu inszeniert. Spiegelobjekte in der gleißenden Wüstensonne, flirrende Farbprismen in der Arktis, lichtreflektierende Stelen, magisch vibrierende Rotoren, gold und silbern strahlende Kuben, virtuelle Volumen, erzeugt durch elektrische Impulse: Heinz Mack, Künstler des Lichts, bringt die Lichthöfe des ZKM ab September auf vielfältige Weise zum Leuchten. Neue Materialien, neue künstlerische Ausdrucksformen Bereits in den 1950er-Jahren suchte Heinz Mack nach einer Harmonie zwischen Mensch, Natur und Technik. 1957 gründete er mit dem Künstler Otto Piene in Düsseldorf die Gruppe ZERO. Gemeinsam mit anderen internationalen Künstlern wollten sie die Kunst nach dem zweiten Weltkrieg revolutionieren. ZERO stand für einen Neuanfang – eine Stunde Null. Licht, Bewegung, Struktur und Farbe sind für Mack dabei die zentralen Themen. Heinz Mack verwendete schon früh natürliche Elemente wie Licht, Feuer, Luft, Wasser oder Sand als vollwertiges gestalterisches Ausdrucksmittel für seine Kunstwerke. Durch die Arbeit mit kinetischen Prinzipien und neuen industriellen Materialien wie Aluminium, Acrylglas oder Fresnel-Linsen sowie chemischen Substanzen wie Phosphor und Quecksilber revolutionierte er den Skulpturenbegriff. Seine offenen Werke beziehen nicht nur den Raum, sondern auch die Betrachter:innen direkt mit ein, denn sie interagieren mit dem Licht auf einzigartige Weise und erweitern so die Wahrnehmung. Licht in allen Facetten: »Mack im ZKM« Die Ausstellung präsentiert Arbeiten aus allen Schaffensphasen des Künstlers. Einige Werke, die bislang nur selten ausgestellt wurden und teilweise sogar verloren gegangen sind, werden nun im ZKM rekonstruiert oder neu inszeniert. Darunter ist zum Beispiel die »Licht-Choreographie«, eine in dieser Art zum ersten Mal präsentierte Komposition aus verschiedenen, teils motorisierten Stelen Macks, die ein multisensorisches, immersives Erlebnis kreiert, das Licht und Raum in Vibration versetzt und regelrecht zum Tanzen bringt. Auch beim »Sahara-Projekt«, das seit 1959 einen Fixpunkt in Macks Arbeit bildet und ihn zu einem Pionier der Land-Art in Europa macht, scheinen sich Raum und Zeit aufzulösen. Immer wieder bereiste der Künstler die Wüste, die ideale Voraussetzungen bot, um mit Licht und Raum in reinster Form zu arbeiten. Auf einer großen, den Lichthof 9 fast ausfüllenden Sandfläche werden die Lichtphänomene, die aus dem Zusammenspiel von Macks Lichtobjekten und der gleißenden Wüstensonne entstehen, auch im musealen Kontext nachempfindbar. Beim »Sahara-Projekt« handelt es sich außerdem um eines der ersten medial gedachten Werke in der europäischen Kunst, da Macks Interventionen nur für die Zeit der Aufnahmen andauerten und danach fotografisch sowie im Film »Tele-Mack« der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. Mack im 21. Jahrhundert »Mack im ZKM« wirft einen Blick auf einen Künstler, der seit jeher die vielfältigen Facetten des Lichts erforscht, fast wie ein Wissenschaftler, der einen Gegenstand in Versuchsreihen untersucht. Sein kontinuierliches Streben nach Immaterialität eröffnet den Raum für eine erweiterte Kunsterfahrung. Aus der heutigen Perspektive nimmt sein Werk die Fragestellungen vorweg, mit denen wir im 21. Jahrhundert konfrontiert sind. Macks Beschäftigung mit Luft, Wasser, Licht und Sand reflektiert auch aktuelle Themen rund um die heute bedrohten natürlichen Ressourcen. So nehmen seine großen Reflektorwände und raumgreifenden Lamellen-Plantagen, die er vor 65 Jahren konzipierte, formal die gegenwärtigen Photovoltaik-Anlagen voraus. Macks Haltung gegenüber Natur und Technik wirft Fragen auf und bietet Lösungsansätze, die im Lichte der Herausforderungen der menschengemachten Klimakatastrophe in der Gegenwart an Relevanz gewinnen. Zur Ausstellung ist ein begleitender Katalog in Planung (Erscheinungstermin 2024), unter anderem mit Beiträgen von Alistair Hudson, Wolfgang Ulrich, Sophia Sotke und Dr. Matthias Meier, Daria Mille und Lilijana Funk, Hartmut Böhme, Katharina Kern sowie Clara Runge. Mack in der EnBW Vom 30.11.2023 bis 21.04.2024 zeigt die EnBW im Foyer der Konzernzentrale in Karlsruhe belgleitend zur Schau im ZKM die Ausstellung »Jardin Artificiel« von Heinz Mack, die Collagen, Fotografien und Objekte aus dem »Sahara-Projekt« umfasst. Über Heinz Mack Heinz Mack (\*1931, Lollar, Hessen; lebt und arbeitet in Mönchengladbach und auf Ibiza) besuchte von 1950 bis 1953 die Staatliche Kunstakademie Düsseldorf. 1956 erlangte er das Staatsexamen in Philosophie an der Universität Köln. 1957 gründete er gemeinsam mit Otto Piene die Gruppe ZERO, was den Beginn einer neuen Periode – den Nullpunkt des Neuanfangs einer Kunsterfahrung – und den Bruch mit den Konventionen der stark vom Informel und Tachismus beeinflussten Nachkriegskunst markierte. Neben der Teilnahme an der documenta II (1959) und der documenta III (1964) vertrat er die Bundesrepublik Deutschland 1970 auf der XXXV. Biennale in Venedig. Im selben Jahr erhielt er eine Professur für einen Lehrauftrag in Osaka (Japan) und wurde ordentliches Mitglied der Akademie der Künste, Berlin, der er bis 1992 angehörte. Mack wurde mit wichtigen Preisen ausgezeichnet u. a. mit dem Kunstpreis der Stadt Krefeld (1958), dem Premio Marzotto (1963) und dem Preis der Kulturstiftung Dortmund (2012). Im Jahr 2011 ehrte die Bundesrepublik Deutschland den Künstler mit dem »Großen Verdienstkreuz mit Stern«. 2017 wurde ihm die Moses Mendelssohn Medaille verliehen. Seine Werke waren in annähernd 360 Einzel- und vielen Gruppenausstellungen zu sehen und sind in 170 öffentlichen Sammlungen weltweit vertreten.

artist

Heinz Mack 
ZKM | Karlsruhe

Lorenzstraße 19
76135 Karlsruhe

Germanyshow map
show more
posted 15. Nov 2023

LOUISE BOURGEOIS - Unbeirrbarer Widerstand

22. Sep 202328. Jan 2024
LOUISE BOURGEOIS Unbeirrbarer Widerstand Zu sehen vom 22. September 2023 bis 28. Jänner 2024 im Unteren Belvedere Das malerische Werk von Louise Bourgeois als Entdeckung und einer der Höhepunkte von 300 Jahre Belvedere: Erstmals in Europa zeigt das Belvedere in einer großen Solopräsentation die kaum bekannten Gemälde einer der bedeutendsten Künstler\*innenpersönlichkeiten des 20. und 21. Jahrhunderts im Kontext ihres Gesamtwerks. Generaldirektorin Stella Rollig: Nach fast 20 Jahren ist es längst überfällig, Louise Bourgeois mit einer großen Einzelausstellung in Wien zu würdigen. Mit rund sechzig Gemälden stellen wir eine gänzlich neue Facette von Louise Bourgeois’ Werk vor und zeigen diese als Ursprung und Wurzel ihrer bildhauerischen und grafischen Praxis. Mit ikonischen Werken wie den monumentalen Spinnen und den raumgreifenden Zellen erlangte Bourgeois ab den 1990er-Jahren weit über das Kunstpublikum hinaus internationales Renommee. Kaum bekannt ist jedoch das malerische Frühwerk, in dem die Ausnahmekünstlerin den formalen und inhaltlichen Grundstein für ihr späteres Schaffen gelegt hat. Neben malerischen Hauptwerken wie der Serie Femme Maison oder The Runaway Girl sind großteils selten ausgestellte Arbeiten zu sehen. Ohne Zweifel reagierte Bourgeois in ihrem Werk auf die zwischen Mann und Frau herrschenden Machtverhältnisse und reflektierte die gesellschaftliche Rolle der Frau in den damals immer noch dominierenden patriarchalen Strukturen, so Kuratorin Sabine Fellner. Begleitet von Zitaten der Künstlerin setzt die Schau die Malerei mit skulpturalen Hauptwerken wie Arch of Hysteria, Fillette und Janus Fleuri, ihren Zellen und zahlreichen Grafikzyklen in einen intensiven Dialog. Der Bedeutung der Psychoanalyse in Bourgeois’ Leben und Werk wird in der Stadt Sigmund Freuds ein Schwerpunkt gewidmet, in dem von ihrer eigenen Analyse motivierte Schriften persönliche Einblicke in ihre Arbeit erlauben. Komplettiert wird die Ausstellung mit einer monumentalen Bronzespinne, die prominent platziert im barocken Gartenensemble des Belvedere thront. Über sieben Jahrzehnte spannt sich das medial vielseitige Werk von Louise Bourgeois. Bereits in ihren frühen Ölbildern aus den Jahren von 1938 bis 1949 entwickelte die franko-amerikanische Künstlerin ihr unverwechselbares künstlerisches Vokabular und fand zu den Themen, die sich durch ihr gesamtes Schaffen ziehen. Kuratorin Johanna Hofer: In den Gemälden beginnt Louise Bourgeois Kunst und Leben untrennbar miteinander zu verflechten. Sie entdeckt die Kunst als ihren Weg, sich den eigenen Ängsten, der Wut, dem Zorn, der Traurigkeit, den Selbstzweifeln zu stellen. Emotionale Zustände und innere Konflikte, existenzielle Themen wie Liebe, Verlustangst, Geburt, Sexualität und Tod bestimmen ihre Kunst, die intuitiv verständlich ist und dennoch in ihrer Komplexität oft rätselhaft bleibt. Unbeeinflusst von künstlerischen Strömungen der Zeit wie dem Surrealismus in Paris oder dem abstrakten Expressionismus in New York bleibt Bourgeois’ Werk eigenständig, unangepasst und weitgehend figurativ. In ihrer Kunst vereint Bourgeois Gegensätzliches wie männlich und weiblich, bewusst und unbewusst, Gegenständlichkeit und Abstraktion.

curator

Johanna Hofer 
Belvedere, Wien

Prinz Eugen-Straße 27
A-1030 Vienna

Austriashow map
show more
posted 14. Nov 2023

ZEIT. VON DÜRER BIS BONVICINI

22. Sep 202314. Jan 2024
ZEIT. VON DÜRER BIS BONVICINI 22. September 2023 - 14. Januar 2024 Vom 22. September 2023 bis 14. Januar 2024 findet im Kunsthaus Zürich eine grosse Ausstellung statt, die sich explorativ der Ideengeschichte von Zeit oder dem subjektiven Zeitgefühl widmet. Die Spannweite der künstlerischen Positionen reicht von Künstlern der Renaissance bis zu Künstlerinnen der Gegenwart. In deren künstlerisch-ästhetische Anliegen fliessen biologische, gesellschaftliche und ökonomische Befunde ein. Die Zeit zählt zu den grossen Rätseln der Zivilisationsgeschichte und ihre Definitionen sind zahlreich. Sie finden sich nicht nur in der Philosophie, in der Biologie und Ökonomie oder der Politik, sondern auch in der Kunst. Der Corona-«Stillstand», als Raum und Zeit schlagartig in ihren Extremen erlebt wurden, macht die Fragestellungen rund um Zeit hoch relevant. IST ES FÜNF VOR ZWÖLF? Der von Kunsthaus-Kuratorin Cathérine Hug über drei Jahre im Dialog mit internationalen Expertinnen und Experten – David Rooney (London), Mónica Bello (CERN, Meyrin), Nathalie Marielloni und Régis Huguenin-Dumittan (MIH, La Chaux-de-Fonds) – konzipierte sinnliche Streifzug durch die Geschichte der Zeit umfasst Gemälde, Filme, Installationen, Performances und historische Uhren. Die Objekte zeugen von der Flüchtigkeit des Lebens, von Meditationsmöglichkeiten in der Malerei, vom Wechsel der Jahreszeiten oder von einem Finanzmarkt, der inzwischen auf die Billionstelsekunde getaktet ist. Auch wenn die Uhr als Zeitmessinstrument am Ausgangspunkt steht: Perspektiven wie die physikalische, biologische, paläontologische, jene persönlicher Empfindungen und andere, werden in der auf über 1200 m2 präsentierten Ausstellung in sechs Kapiteln untersucht. Partizipative Performances und Installationen laden dazu ein, sich gemeinsam über unterschiedliche Zukunftsmodelle auszutauschen: Eine interessante Option, die das Kunsthaus vor dem Hintergrund bietet, dass im Zeitalter des Anthropozäns vermehrt darüber spekuliert wird, wie viel Zeit nicht nur dem Individuum, sondern der gesamten Menschheit bleibt, um das Überleben auf und mit dem Planeten Erde zu sichern. LICHTGESCHWINDIGKEIT UND ZEITKONFETTI Es gibt über hundert Begriffe, die das Wort «Zeit» enthalten; manche wie «Zeitenwende», «Auszeit» oder «Freizeit» erleben heute ein überraschendes Comeback, andere wie «Zeitung», «Zeittakt» oder «Zeitlupe» drohen allmählich zu verschwinden. Hingegen steht neu auf der sprachlichen Agenda «zeitkrank». «Zeitdruck» wiederum kann sich mühelos über Jahrhunderte hinweg behaupten. Eine Antwort auf die Frage, was Zeit ist, lässt die Ausstellung offen. Durch vielfältige Anstösse ermutigt sie das Publikum, die verschiedenen Facetten des Zeitbegriffs miteinander in Beziehung zu setzen: Ist die Zeit nun physikalischer Natur? Beschreibt sie als absolute Grösse die Lichtgeschwindigkeit? Oder handelt es sich bei ihr um eine subjektiv-diffuse Empfindung, die als «Eigenzeit» versus den «Zeitkonfettis» in einem immer stärker fragmentierten Tagesverlauf wahrgenommen wird? Das Kunsthaus zeigt, dass die künstlerische Beschäftigung mit dem Begriff «Zeit» unendlich vielfältig ist. MITWIRKENDE INSTITUTIONEN UND KUNSTSCHAFFENDE Die Ausstellung entsteht in Zusammenarbeit mit dem Musée international d’horlogerie (MIH), La Chaux-de-Fonds. Über hundert Künstlerinnen und Künstler sind mit rund 230 Werken beteiligt, darunter Sinzo Aanza, Cuno Amiet, Maja Bajevic, Black Quantum Futurism, Abraham-Louis Breguet, Marie José Burki, Giorgio de Chirico, Jean Dubuffet, Natalja Gontscharowa, John Harrison, Alicja Kwade, Jürg Lehni, MANON, Maya Minder, Jonathan Monk, Eadweard Muybridge, Jos Näpflin, Natasza Niedziółka, Claes Oldenburg, Roman Opalka, Katie Paterson, Cyril Schäublin, Fatma Shanan, Elisa Storelli, Una Szeemann, Taiyo Onorato & Nico Krebs, Ben Vautier und Tim Zulauf/KMU Produktionen. Unterstützt von Swiss Re – Partner für zeitgenössische Kunst und Credit Suisse – Partnerin Kunsthaus Zürich. PUBLIKATION Zur Ausstellung erscheint ein Katalog in deutscher Sprache (mit englischen Übersetzungen). Beiträge von Ann Demeester, Cathérine Hug, Monika Leonhardt, Mónica Bello, Sébastian Vivas, Gespräche zwischen Rüdiger Safranski und Stefan Zweifel, Anna Elsner und Helga Nowotny sowie Cathérine Hug und Josef Teichmann. Kurztexte zu Exponaten von Estelle Fallet, Cathérine Hug, Régis Huguenin-Dumittan und Nathalie Marielloni. Snoeck Verlag Köln, 320 Seiten, ca. 250 Abbildungen. Erhältlich für CHF 49.– im Kunsthaus-Shop und im Buchhandel.

curator

Catherine Hug 
show more

posted 13. Nov 2023

Sterling Ruby DROWSE MURMURS

27. Oct 202316. Dec 2023
27 October—​16 December 2023 St-Georges Sterling Ruby DROWSE MURMURS DROWSE MURMURS is Sterling Ruby’s most comprehensive exhibition with the gallery to date. Featuring four distinct bodies of new work—drawings, sculptures, paintings and ceramics—it provides a broad overview of the latest developments in his oeuvre. The presentation not only highlights the sweeping nature of his practice but also its material and thematic complexity. The contrasts that have shaped Ruby’s life—between his European roots and American upbringing, between rural Pennsylvania and urban Los Angeles, and between his father’s work for the military and his parents’ involvement with the hippie subculture—all serve as a catalyst for works in which the personal and political coincide. The title is borrowed from Allen Ginsberg’s poem Drowse Murmurs (1965) that echoes some of the most prescient themes of the exhibition, most notably the dialectic between war and peace, destruction and beauty. Central to the exhibition are Sterling Ruby’s monochrome drawings, which he is showing for the first time. Executed in ink or graphite, they constitute an entirely new body of work. Raw and volatile energy fills each sheet in the same way Ginsberg’s excoriating words hit the page. The Beat Poet coined the phrase ‘first thought, best thought’ to describe a type of truth-telling born from naked experience. Ruby’s stream-of-consciousness images, which also eschew artistic self-censorship, evoke explosions, cyclones, and nets. Yet fragile glimpses of nature can also be detected amidst their frantic lines, such as a spider’s web or flower. Flowers also appear in the artist’s cast aluminium sculptures. The FP in the title stands for ‘Flower Power’, a slogan used in the 1960s and 70s to denote passive resistance to the Vietnam War. Ginsberg invented the phrase in 1965, the year in which he wrote Drowse Murmurs, and it served to transform war protests into peaceful affirmative spectacles. An iconic photograph of a man placing a carnation inside the barrel of an M14 rifle, taken by Bernie Boston in 1971, captures the ethos. This image also featured on a poster in the Ruby household. Ruby’s sculptures are permeated with the same uneasy tension. Their slender forms—which reference his earlier wooden reliefs—resemble gun shafts and bayonets. They are typical examples of the artist’s regenerative practice and cast from assemblages of wood and other materials. Ruby salvages scrap from his creative projects and endlessly repurposes it, meaning that old works give rise to new. The flowers and foliage, all gathered from around the artist’s home and studio, were cast from life. Through these sculptures, Ruby also introduces a modern material into his work: aluminium. Synonymous with the space age, it is now a ubiquitous part of everyday life, thanks to its lightness and strength. But it also has extensive military applications. The metal played a significant role in the Vietnam War, for example, when it was used to manufacture people carriers and bombs. With their skeletal, almost spectral appearance, Ruby’s sculptures stand on the threshold of past and present. By establishing an analogy between militarism and activism, the works also raise questions about the conflicts that define our own epoch. Other aluminium sculptures are shaped like windmills, a structure symbolic of progress and sustenance. Historic examples still punctuate European landscapes as reminders of a bygone age. Different versions arose in the US: the distinctive water-pump windmills that allowed farmers to conquer America’s ‘breadbasket’, the Great Plains. Both are turbines, although the latter have all but disappeared from the American landscape. On another level, Ruby’s sculptures also speak to rich visual and literary traditions. From the windmills of Hobbema and Vermeer to those of Malevich and Mondrian, or from Don Quixote to Alfred Daudet’s Letters from My Windmill, this is a machine whose power reverberates down the ages. Ruby’s latest TURBINE paintings also include windmill-like forms. They relate to his earlier WIDW series, which included a motif that resembled a window. The shape has now acquired a rotational axis and been set in motion. The transformation is open-ended: are these blasted out windows, propellers or wind turbines? Devoid of references to time or place, the cruciform structures carve the pictorial plane into quadrants. Bold colours, some menacing and others more hopeful, create an indeterminate and volatile visual field. Clouds, wind, fire, smoke, smog, storms and dust all spring to mind. If these are indeed wind turbines, then they are ambiguous emblems. Whilst promising clean and sustainable energy, they also bear witness to the ecological ramifications of turbine-driven industrialisation and war. Other paintings in the series contain coruscating bands of colour, which Ruby achieves by pounding pure pigment into the canvas. It creates the impression of speed and velocity, or explosions and bombs. Here, the collaged motifs are geometric shapes that suggest airplane fuselages, border fortifications such as dragon’s teeth, or nodding donkey oil pumps. In his recent ceramics, Ruby continues his exploration of the four-petalled flower motif, or quatrefoil. This archetypal image has multiple spiritual and heraldic connotations, including an association with the four cardinal winds. Ruby has also made a visceral series of ‘flowers’ with lobe-like ‘petals’, and articulated stems that resemble vertebrae. With their gnarled and pockmarked surfaces, and their similarity to arrowheads, they resemble archaeological finds from a post-apocalyptic age. Lucio Fontana’s ceramic crucifixes, in which form and matter dissolve through the pressings and mouldings of the artist’s hands, were a reference point when making these works. Ruby has worked the clay just as intensely, pounding it in the open air so that it gathers traces, both positive and negative, of the world outside the studio. Like excavations or aerial views of ravaged landscapes, they follow on from the shattered topographies of the artist’s Basin Theology series. DROWSE MURMURS features works that are not pictorial, figurative or didactic, but which still contain identifiable and thought-provoking elements that say something about the world right now. The formal and material contrasts, together with the slippages between past and present, build into a rich visual terrain that touches upon some of the most burning issues of the day. When Ginsberg published Drowse Murmurs in 1967, it was part of his Planet News collection: a penetrating and an unflinching reportage on his life and times. Ruby channels that same spirit, anno 2023. * Sterling Ruby was born in 1972, holds American and Dutch citizenship, and lives and works in Los Angeles. Collections include the Museum of Modern Art, New York; Solomon R. Guggenheim Museum, New York; Whitney Museum of American Art, New York; Museum of Contemporary Art Chicago; Museum of Contemporary Art, Los Angeles; Los Angeles County Museum of Art; San Francisco Museum of Modern Art; Tate, London; Centre Pompidou, Paris; and Moderna Museet, Stockholm. Ruby’s sculpture DOUBLE CANDLE (2018) is installed permanently at the Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington, DC. Exhibitions include DROPPA BLOCKA, Museum Dhondt- Dhaenens, Deurle, Belgium (2013); STOVES, Musée de la Chasse et de la Nature, Paris (2015); Belvedere, Vienna (2016); Ceramics, Des Moines Art Center, Iowa (2018, travelled to Museum of Arts and Design, New York); and Institute of Contemporary Art, Miami (2019–20, travelled to Institute of Contemporary Art, Boston). In 2014 he participated in the Gwangju Biennale, Taipei Triennale, and Whitney Biennial.

artist

Sterling Ruby 
show more

posted 12. Nov 2023

BRICKS – PER KIRKEBY

13. Oct 202325. Feb 2024
13 October 2023 to 25 February 2024 BRICKS – PER KIRKEBY The brick sculptures are central to Per Kirkeby’s (1938-2018) extensive and varied oeuvre. A few years before his death, Kirkeby consented to the posthumous rebuilding of the brick sculptures thus making it possible for ARKEN to exhibit a selection of these impressive and thought-provoking sculptures. Per Kirkeby created the first of more than 150 brick sculptures in 1966, and in 1973 the first large sculpture was constructed in a public space. The exhibition at ARKEN thus marks the 50th anniversary of the construction of Kirkeby’s first monumental brick sculpture. The exhibition includes, among other things, the construction of unrealized brick sculptures that exist only as sketches and architectural drawings. The exhibition is exhibited in ARKEN’s Art Axis; the museum’s 150-metre-long exhibition space, where the brick sculptures will enter into a dialogue with ARKEN’s architecture – staged as a city with the sculptures being constructed before the museum audience and continually activated by the museum and its visitors during the exhibition period. In the adjacent gallery, the museum will be the first art institution to recreate a special brick scenography in bricks created by Per Kirkeby in 1992 for the performance Iphigenia auf Tauris by Johann Wolfgang von Goethe.

artist

Per Kirkeby 
show more
posted 11. Nov 2023

Doppelganger! Jakob Lena Knebl and Ashley Hans Scheirl

19. Oct 202307. Jan 2024
opening: 18. Oct 2023
October 19 – January 07, 2024 Opening: October 18 Doppelganger! Jakob Lena Knebl and Ashley Hans Scheirl Curator Daria de Beauvais Jakob Lena Knebl and Ashley Hans Scheirl’s exhibition takes the form of diverse installations, islands of light that invite the public to explore “spaces of desire”, in their words. They create an immersive setting with carpets and mirrors through which the visitors become part of the show. The scenography draws on the codes of art, design, literature and socio-cultural phenomena while tending towards the humorous and the grotesque. The installations presented confuse values, they generate a series of tensions and affects that lend the most recognisable of their sources of inspiration an uncanny effect that is both unsettling and intriguing. Rough concrete, gloomy corners, inextricable interlacings and bracings at walls and ceilings and numerous columns lend a background to staging our works. The cellar evokes the subconsciousness of a building. A liminal place, a heterotopia that can be associated with sub- and countercultures. We turn the basement of the building into an uncanny scenery for the ghosts of the Palais and its visitors.” References from Mary Shelley and Ada Lovelace to Barbapapa, Hans Bellmer to Luigi Colani, Hector Guimard to contemporary cyber aesthetics are interwoven to create protean works and beings, whose transmorphism pushes back the boundaries of good taste and representations of identity. The artists enter into a dialogue with each other based on the prefix “trans”: transmedium, transgenre, transmateriality, transcontext – a playful interchange between contemporary creation and the history of art and design, deconstructing the idea of identity as a whole: from mannerism to surrealism, from dark romanticism to biomorphism, and from modernism to postmodernism, opening onto a future of cybernetic existence.

artists & participants

Jakob Lena Knebl,  Ashley Hans Scheirl 
Palais de Tokyo, Paris

13, avenue du Président Wilson
F-75116 Paris

Franceshow map
show more

posted 10. Nov 2023

Nan Goldin - This Will Not End Well

07. Oct 202328. Jan 2024
7 Oct 2023 until 28 Jan 2024 Nan Goldin This Will Not End Well Nan Goldin is one of the most high-profile artists of our time. Her view of the joys and sorrows of a human life through the lens of her camera is legendary. Her photos of herself and her friends are snapshots of intimacy and coupling, the quotidian and wild parties. She makes social issues visible and negotiable, even far beyond the art world. In the largest gallery of the Stedelijk, Nan Goldin returns to the origins of her artistic practice with the exhibition This Will Not End Well. As a filmmaker, she presents slideshows consisting of thousands of photos in six unique buildings, supported by music, voice-overs, and archive material. The exhibition is comprised of: The Ballad of Sexual Dependency (1981–2022), Nan Goldin’s magnum opus; The Other Side (1992– 2021), a historical portrait produced as an homage to her trans friends whom she photographed between 1972–2010; Sisters, Saints and Sibyls (2004–2022), a testament to the trauma of families and suicide; Fire Leap (2010–2022), a foray into the world of children; Sirens (2019–2020), a trip into drug ecstasy; and Memory Lost (2019–2021), a claustrophobic journey through drug withdrawal. Nan Goldin's view on the joys and sorrows of a human life through the lens of her camera is legendary Goldin photographed the world of her bohemian friends with raw tenderness. Her photographs give us snapshots of intimacy and coupling, the quotidian and wild parties, and the struggle between autonomy and dependency. One of her well-known works is The Ballad of Sexual Dependency (1981–2022). It has grown into a work of over a thousand photographs, in which Nan Goldin documents her circle of friends in Provincetown, New York, Berlin and London from the 1970s and 80s up to the present day. Without passing judgement, she shows the seductive and destructive sides of sex and drugs, as well as the joys and sorrows of intimate relationships and friendships. Nan Goldin continues to influence new generations with her raw photographs. She not only radically changed photography in the art world, but also left her mark on fashion and advertising photography. Nan Goldin makes loaded social issues visible and accessible Subjects such as drug use, sex work, domestic violence, LGBTQ+ rights and the consequences of the AIDS epidemic, which were previously taboo in society, are discussed through her vulnerable and personal photos. In the series Sisters, Saints and Sibyls (2004), Goldin explores family traumas and suicide, and The Other Side (1993–2021) pays homage to gender diversity. In the series Memory Lost she approaches life from a penetrating addiction-perspective. In 2017 she also founded the action group P.A.I.N. (Prescription Addiction Intervention Now), which specifically targeted the Sackler family. The group holds this drug-producing billionaire family responsible for the addiction to strong painkillers of hundreds of thousands of people in the U.S., a situation that has reached epidemic proportions and caused countless overdoses. The Sacklers are important donors to a large number of leading international museums. Many of these institutions, due to pressure from P.A.I.N., cut ties with the family and removed all traces of the Sackler name from their premises. I found a way to make films out of still images. Making slide shows gives me the luxury of constantly reediting to reflect my changing view of the world. — Nan Goldin This Will Not End Well is Nan Goldin's first solo exhibition as a filmmaker Although Goldin's photography is best known, her artist practice began around 1980 presenting eclectic slideshows of hundreds of photographs to live audiences in clubs and underground movie theaters. She updated her slideshows every time, edited them again and again and used multiple projectors. These ever-changing slideshows formed the foundation of her artistic practice. Over the past forty years, she has produced a variety of slideshows — from portraits of her friends to stories of traumatic family events. She continuously adds new elements to her works, including moving images, musical compositions and archive material. At the Stedelijk she returns to her origins and presents slide slows in six rooms, consisting of thousands of photos, music, voice-overs and archive material. THE INTERNATIONAL TOUR The Stedelijk receives This Will Not End Well first from organizer Moderna Museet in Stockholm as part of the international tour of museums, including the Neue Nationalgalerie in Berlin (October 2024–March 2025); Pirelli HangarBicocca in Milan (October 2025 - February 2026); and Grand Palais, Paris (March - September 2026). ABOUT NAN GOLDIN Nan Goldin (born in Washington D.C. in 1953) is one of the most high-profile artists of our time. Her work’s exploration of the human experience is legendary and has profoundly influenced subsequent generations. Her first work, The Ballad of Sexual Dependency, documents life in Provincetown, New York, Berlin and London beginning in the 1970s and 80s and up to the present day. Goldin photographed the world of her inner circle of creative, bohemian friends with raw tenderness. Her photographs give us snapshots of intimacy and coupling, the quotidian and wild parties, and the struggle between autonomy and dependency.

artist

Nan Goldin 
Stedelijk Museum, Amsterdam

Museumplein 10
NL-1071 DJ Amsterdam

Netherlandsshow map
show more
posted 09. Nov 2023

Shanghai Biennale 2023

09. Nov 202331. Mar 2024
09.11.2023 - 31.03.2024 14th Shanghai Biennale * Cosmos Cinema: The 14th Shanghai Biennale Chief Curator: Anton Vidokle Curators: Zairong Xiang, Hallie Ayres, Lukas Brasiskis Publications editor: Ben Eastham Exhibition architects: COLLECTIVE Art direction: Mengyi Qian & NONPLACE Studio The Organizing Committee of the Shanghai Biennale is pleased to announce further details of its forthcoming 14th edition and the artistic team working to realize it. We have always looked to the night sky to make sense of ourselves, as we might look to a screen onto which the past and the future is projected. Titled Cosmos Cinema, the 14th Shanghai Biennale will offer visitors a spacetime in which to reflect on the operations of the universe and our place within it. The Greek word from which “cosmos” derives connotes not only the universe but also beauty and harmony; the Chinese term yuzhou connotes infinite time and space, resonating strongly with the cinematic. The cosmos shapes every aspect of our lives, whether wittingly—the interpretation of stars and planets, after all, gave rise to our origin stories, religions, systems of time, economies, means of navigation, agricultures, sciences, and social orders—or unwittingly, in the movement of the tides or the effects of solar flares. Cosmos Cinema considers how the terms of our relationship with the cosmos condition all life on earth. The principles on which cinema is built—light, shadow, and encounters with images over time—are inherent to the human experience of the cosmos. Indeed, Alexander Kluge suggests that the universe is the original cinema, in which all past events are stored as visible “tracks of light.” André Bazin states that cinema “has not yet been invented,” and so contains boundless potential. Combining these two perspectives—one looking to the past, the other to the future—Cosmos Cinema posits that cinema is not only a medium for storytelling but a cosmic phenomenon, with the potential to change our understanding of the universe and our place within it. The works included in the exhibition are as various in their forms and approaches as are readings of the constellations. They reflect on diverse cosmologies and microcosmic realities, indicating the different ways in which humanity interacts with and understands the universe. But they might all be said to begin from a point of wonder: how do we fit into the systems that govern time and space? Do the same principles operate at every scale, and how might our understanding of the cosmos change our terrestrial behavior? How do we live together, as a species and with nonhuman others, on earth and beyond? Cosmos Cinema proposes that contemplations of the cosmos—ancient and modern—might work against the alienation that is endemic to our historical moment: alienation from each other, from nature, and even from time itself. As no part of our world can be separated from the effects of the sun, the moon, and the heavenly bodies, the 14th Shanghai Biennale will suggest that seeking to understand the cosmos might encourage more complex ways of thinking about the ever-more entangled challenges that face the world today. That we are all equal under the stars and in front of the screen does not mean that we are all the same, as the diversity of work included in this exhibition will attest. Every culture interprets the universe differently and builds from those interpretations their identifying philosophies. If it is a marker of human similitude that we all look to the skies in awe, then it is a marker of our difference that we each discover different affiliations in them. Cosmos Cinema will present a wide spectrum of propositions and responses, from the urge to explore outer space to reflections on the origins of consciousness, realized as sculptures, films, installations, performances, and paintings. A constellation of artists from China and around the world will explore these histories, reflecting Shanghai’s position as a cosmopolitan city and heartland of cinema, in a country with a long philosophical and artistic engagement with the cosmos. Cosmos Cinema aspires to contribute to that tradition. The curatorial team The chief curator of the biennial, Anton Vidokle, has assembled an extraordinary artistic team to work on the realisation of this exhibition. The list of artists will be announced soon. Curators Zairong Xiang’s research, teaching, and curatorial practices engage with cosmology and cosmopolitanism in their culturally diverse, historically specific, and conceptually promiscuous manifestations in English, Spanish, French, Chinese, and Nahuatl. He teaches literature and art at Duke Kunshan University, and was co-curator of the 2021 Guangzhou Image Triennial and Ceremony (Burial of an Undead World) at Haus der Kulturen der Welt, Berlin, among many other projects. He is the author of Queer Ancient Ways: A Decolonial Exploration (punctum books) and is currently completing his second book, Transdualism. Hallie Ayres is a researcher and art historian living in New York. Her writing has been published in e-flux Criticism and e-flux Journal, and she has lectured at the Academy of Fine Arts, Prague. She is a research fellow at the Institute of the Cosmos, where she edited Cosmic Bulletin 2021. Hallie has coordinated many exhibitions and projects around the globe and has produced a number of experimental films, including in New York and Turkey. She works as Assistant Director at e-flux. Lukas Brasiskis is a Curator of Film and Video at e-flux, where he seeks to bridge the gaps between the scholarly appreciation, curation, and study of film through regular screenings, associated events, and an online program. He received his PhD degree from New York University in 2022, and lectures at NYU and Brooklyn College. His writings on moving image are widely published, and he is the co-editor of Cinema and the Environment in Eastern Europe (Berghahn Press) and Jonas Mekas: The Camera Was Always Running (Yale University Press). Publications editor Ben Eastham is a writer and editor based in Athens and London. He is co-founder of the London-based literary magazine The White Review and the editor of books on artists and poets including Stephen Spender, Fabio Mauri, and Luis Camnitzer. His writing on art and literature is widely published, and he was previously an editor at ArtReview and an associate editor at Documenta 14. His second book, The Imaginary Museum, a speculative fiction about art and memory, was published by Harper Collins in 2020. He is Editor-in-Chief of e-flux Criticism. Exhibition architects COLLECTIVE is a globally oriented architecture studio—practising architecture, interiors, and exhibition design—headquartered in Hong Kong with a studio in Madrid. Bringing together different expertise and wide international project experience, the studio challenges the status quo of the “named” architecture office. COLLECTIVE is currently steered by Betty Ng, Chi Yan Chan, Juan Minguez, and Katja Lam, working with a diverse team from an international background. Art direction Mengyi Qian & NONPLACE Studio Mengyi Qian is Art Director of e-flux. In 2022, she moved to Shanghai and founded NONPLACE studio with Xi Chen and Churong Mao. Together they explore expressions through different languages, including but not limited to installations, moving images, virtual experiences, and visual design. Stepping into different fields, NONPLACE promotes interdisciplinary cooperation. It is committed to experimental visuals as a means of creating new experiences among people, mediums, and spaces.
Shanghai Biennale

Shanghai Biennale at Power Station of Art | 678 Miaojiang Road
200011 Shanghai

Chinashow map
show more

posted 08. Nov 2023

Lee Ufan

27. Oct 202310. Mar 2024
27. Oktober 2023 – 10. März 2024 Eröffnung: Donnerstag, 26. Oktober 2023, 19 Uhr Lee Ufan Eine Sonderausstellung der Nationalgalerie – Staatliche Museen zu Berlin Der Hamburger Bahnhof präsentiert die erste Retrospektive des Ma- lers und Bildhauers Lee Ufan in Deutschland. Lee zählt zu den wich- tigsten Vertreter*innen der Mono-ha-Schule in Japan und der Dansaekhwa-Bewegung in Korea, die sich parallel zu anderen mini- malistischen Kunstströmungen entwickelte. Die Ausstellung zeigt ca. 50 Werke aus fünf Jahrzehnten seines Schaffens. Lees jahrzehn- telange Auseinandersetzung mit Malerei thematisiert ein außerge- wöhnliches Highlight: Rembrandts berühmtes „Selbstbildnis mit Samtbarett“ (1634) aus der Berliner Gemäldegalerie wird erstmals im Hamburger Bahnhof gezeigt und tritt in Dialog mit Lees raumgrei- fender Installation „Relatum – The Mirror Road“ (2016/2023). So führt Lees Kunst die Besucher*innen in die prägenden Kunstströmungen Japans und Koreas der 1970er-Jahre ein und ermöglicht einen neuen Blick auf eine Ikone der westeuropäischen Kunst. Die Ausstellung gibt einen Einblick in das Werk des koreanischen Künst- lers Lee Ufan (geboren 1936, lebt und arbeitet in Kamakura, Japan), fast 50 Jahre nach dessen erster Ausstellungsbeteiligung in der Kunsthalle Düsseldorf. Lees philosophische Schriften prägten das Künst- ler*innenkollektiv Mono-ha (dt. Schule der Dinge), das von 1968 bis 1975 in Tokio aktiv war. Mono-ha zählt zu den prägendsten Stilen der Nach- kriegskunst in Japan. In den Skulpturen und Installationen verbanden die Künstler*innen Rohmaterialen wie Steine, Äste oder Erde mit Industriema- terialien wie Stahl oder Glas. Dieses Verständnis von Kunst als Neuord- nung der Dinge zeigt etwa Lees Skulpturen-Serie „Relatum“ (ab 1968). In der Dansaekhwa-Bewegung setzten sich koreanische Künstler*innen ab Mitte der 1970er-Jahre mit Abstraktion und Materialität vor allem in mono- chromer Malerei auseinander. Davon zeugen Gemälde aus Lees Serien „From Point“ (ab 1973) und „From Line“ (ab 1978). Im Garten des Muse- ums wird die Skulptur „Relatum“ (1977) aus der Sammlung der National- galerie gezeigt, die erstmals seit 1985 wieder in Berlin zu sehen ist. Wäh- rend der Laufzeit wird eine künstlerische Intervention Lees im Rembrandt- Saal der Gemäldegalerie gezeigt. Lee, der in seinen Werken immer wie- der auf europäische Wurzeln verweist, tritt damit in einen vielschichtigen Dialog mit den Werken Rembrandts. Zur Ausstellung erscheint eine Publikation. Kuratiert von Sam Bardaouil und Till Fellrath, Direktoren Hamburger Bahnhof. Assistenzkuratorinnen: Luisa Bachmann und Lisa Hörstmann, wiss. Museumsassistentinnen i. F. In Zusammenarbeit mit der Lee Ufan Foundation, Arles. Mit großzügiger Unterstützung der Freunde der Nationalgalerie.

artist

Lee Ufan 
show more

posted 07. Nov 2023

Javier Telléz - Calligari und der Schlafwandler

07. Oct 202303. Mar 2024
October 07, 2023 – March 03, 2024 S.M.A.K & Film Festival Gent, Belgium Javier Telléz Calligari und der Schlafwandler S.M.A.K. and Film Fest Gent are joining forces on the occasion of the 50th festival edition and together they are presenting several projects. The museum will show 'Caligari und der Schlafwandler', a film work from the permanent collection directed by Venezuelan artist Javier Téllez. As the title suggests, Javier Téllez’s Caligari und der Schlafwandler (Caligari and the Sleepwalker) was inspired by Robert Wiene’s classic silent film Das Kabinet des Dr Caligari (1920). In this masterpiece of German expressionist cinema, a hypnotist (Dr Caligari) turns a man (Cesare) into a murderous sleepwalker. Téllez’s version is less violent. His Dr Caligari has a miraculous and therapeutic conversation with Cesare, an emissary from the planet Slave Star who is also sleepwalker. Their dialogue and scenes are written in chalk on handheld blackboards. As actors, Téllez chose to work with people with a mental vulnerability or impairment. When making a film, Javier Téllez often uses the same methodology. For each new undertaking, he searches for a local psychiatric centre that is open to a collaboration. He then selects films that relate to the main ideas of the project. After a series of intensive casting sessions with the centre’s residents, Téllez will organise a series of group workshops. He screens the relevant films, discusses them, and works with the group on a new script. Téllez eventually films the scenes and involves his cast in the editing process. Caligari und der Schlafwandler is a cinematic collage of staged dialogues and documentary interviews by and with individuals who are usually invisible to society. What are the potential meanings of reality, imagination and perception? What is disturbed, healthy, normal or abnormal? In an intriguing mix of fantasies and facts, the actors and director jointly unfold reality’s numerous possibilities and penetrate our categorical thinking about normality. Javier Téllez (b. 1969, Valencia) is a Venezuelan artist who lives and works in New York. He is regularly invited to show his work in major international museums and institutions. During the past decade he has had solo exhibitions at the University of Rochester’s Memorial Art Gallery (2018); San Francisco Art Institute (2014); Kunsthaus Zurich (2014); and S.M.A.K., Ghent (2013), amongst other venues. He has also exhibited in documenta, Kassel (2012); Manifesta, Trento; the Whitney Biennale, New York; and the Sydney Biennale (2008). He received the Global Mental Health Award for Innovation in the Arts from Columbia University, New York, in 2016.

artist

Javier Tellez 
S.M.A.K. Ghent

S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst | Jan Hoetplein 1
B-9000 Ghent

Belgiumshow map
show more
posted 06. Nov 2023

Linder

05. Nov 202217. Dec 2023
05.11.2022 - 17.12.2023 **Linder**

artist

Linder 
Blum & Poe, Los Angeles

S. La Cienega Blvd. 2754
CA-90034 Los Angeles

United States of Americashow map
show more
posted 05. Nov 2023

Rirkrit Tiravanija - A LOT OF PEOPLE

12. Oct 202304. Mar 2024
October 12, 2023–March 4, 2024 Rirkrit Tiravanija A LOT OF PEOPLE From the start of his practice, a critical material for Rirkrit Tiravanija (Thai, b. 1961) has been the presence of “a lot of people”—a purposefully broad and expansive term that stands as an open invitation to everyone and anyone, present and future. His largest exhibition to date, Rirkrit Tiravanija: A LOT OF PEOPLE traces four decades of the artist’s career and features over 100 works, from early experimentations with installation and film, to works on paper, photographs, ephemera, sculptures, and newly produced “plays” of key participatory pieces. Extending across our second-floor galleries, lobby, and Courtyard, the exhibition includes rarely seen early works that address his experiences as an immigrant with a palpable sense of “otherness” in a Western-centric art world, alongside more recent series that tackle global politics and the quotidian news cycle. Critical to the evolution of recent art in New York City and worldwide, Tiravanija’s interdisciplinary practice has been transnational in scope, engaging notions of cultural difference, interrogating the parameters of place, and negotiating how people can come together. Central to the exhibition is a newly conceived presentation of five historical interactive pieces, presented on a stage as a series of plays. Tiravanija describes the ongoing evolution of his works: “Like a good recipe, everyone knows what it is, what it tastes like and even how to make it again—perhaps even differently, following their own interpretation; or perhaps it would be a base for something completely different, a possibility.” Presented on Fridays and Saturdays, the following five plays unfold chronologically over the course of the exhibition. Come back each month to experience a new artwork. Rirkrit Tiravanija: A LOT OF PEOPLE is organized by Ruba Katrib, Curator and Director of Curatorial Affairs, MoMA PS1, and Yasmil Raymond, guest curator, with Jody Graf and Kari Rittenbach, Assistant Curators, MoMA PS1. Sponsors Major support for Rirkrit Tiravanija: A LOT OF PEOPLE is provided by Maja Hoffmann / Luma Foundation, the Family of Lise Stolt-Nielsen, the Contemporary Arts Council of The Museum of Modern Art, and the International Council of The Museum of Modern Art. Generous support is provided by Glenstone Foundation and Ellen and Michael Ringier. Additional support is provided by Steven and Alexandra Cohen, Martin and Rebecca Eisenberg, and Craig Robins and Jackie Soffer. Funding is also provided by Eileen and Michael Cohen and Laura Steinberg and Bernardo Nadal-Ginard. Special thanks to Artek and Jungly Restaurant. Tiravanija’s exhibition at MoMA PS1 features many of the artist’s most iconic interactive works. Some are on view daily, while others follow the schedule below.
MoMA PS1, Long Island City

MoMA PS1 | 22-25 Jackson Ave. at 46 Ave., Queens
NY 11101 Long Island City Queens

United States of Americashow map
show more


posted 04. Nov 2023

Adina Pintilie. You Are Another Me. Eine Kathedrale des Körpers

28. Oct 202314. Jan 2024
28. Oktober 2023 – 14. Januar 2024 PREVIEW: Freitag, 27. Oktober 2023, ab 11 Uhr Adina Pintilie. You Are Another Me. Eine Kathedrale des Körpers Die Ausstellung You Are Another Me. Eine Kathedrale des Körpers markiert die jüngste Etappe eines multimedialen künstlerischen Forschungsprojektes der Künstlerin und Filmemacherin Adina Pintilie. In einem langjährigen, kollektiven Prozess untersucht es mittels Medien und Formaten wie Film, Installation, Skulptur, Performance und Sprache die Arten und Weisen, wie wir uns zu unserem eigenen Körper und den Körpern anderer verhalten. Pintilies künstlerische Forschung leistet einen wichtigen Beitrag zu den aktuellen Debatten über die Revision von Normen in den Bereichen Geschlecht, Sexualität, körperliche Fähigkeiten und Diversität. Sie ist zudem durch einen eigenständigen ästhetischen Kosmos und durch ein Überdenken der Macht und der Blickpolitiken des bewegten Bildes geprägt. Ausgehend von ihren persönlichen Erfahrungen, der langjährigen Zusammenarbeit mit ihren Protagonistinnen und der kollektiven Erprobung von Techniken aus den Bereichen Therapie und Körperarbeit, erforscht die Künstlerin die zentrale Rolle der Intimität im Alltag. Pintilies Forschung entfaltet sich durch eine miteinander verschränkte Werkreihe, die mit dem Film Touch Me Not begann, der bei der Berlinale 2018 mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet wurde. 2022 entstand in einem weiteren Schritt die multimediale Installation You Are Another Me. A Cathedral of the Body, die Pintilie für den Rumänischen Pavillon der 59. Biennale von Venedig konzipierte. Mit der Ausstellung im Württembergischen Kunstverein wird das Projekt nicht nur erstmals in Deutschland in einer maßgeblich erweiterten Form gezeigt, sondern leitet mit der Premiere von Pintilies performativ-kinematografischer Installation Waffenstillstand auch die nächste Etappe ihrer Forschungsarbeit ein: Das Werk ist eine Re-Inszenierung des filmischen Apparats, der im Zentrum von Pintilies Praxis steht, des alchemistischen Raums, in dem Realität und Kino miteinander verschmelzen können, in den Räumlichkeiten des Kunstvereins. Zum Ende der Ausstellung wird dieses neue Werk durch eine zweieinhalbstündige Performance aktiviert. Gemeinsam mit Pintilie und ihrem Team laden die Hauptprotagonistinnen von You Are Another Me das Stuttgarter Publikum dazu ein, den Dreharbeiten beizuwohnen und an dem Prozess teilzuhaben, den die Künstlerin als emotionale Inkubation bezeichnet. Inmitten des weltweiten Wiederauflebens normativer Ideologien sowie zunehmender Polaritäten zwischen Menschen und Glaubenssystemen entwirft Pintilie einmal mehr einen Raum des Miteinanders jenseits von Grenzen und Binaritäten und stellt unsere Verbindung zu den Körpern von anderen und zu unserem eigenen in den Mittelpunkt unseres persönlichen und politischen Lebens. Protagonistinnen Hermann Müller, Dirk Lange, Laura Benson, Hanna Hofmann, Christian Bayerlein, Grit Uhlemann Kurator Viktor Neumann Eine Ausstellung des Württembergischen Kunstvereins Stuttgart Koproduziert mit MANEKINO FILM und ihre Partner*innen Amerikafilm, Gaijin, KGP Filmproduktion, PINK

curator

Viktor Neumann 
show more
posted 03. Nov 2023

Samia Henni - Performing Colonial Toxicity

08. Oct 202314. Jan 2024
October 8, 2023–January 14, 2024 Opening: October 7, 2023 Samia Henni Performing Colonial Toxicity From October 8, 2023 to January 14, 2024, Framer Framed presents the exhibition Performing Colonial Toxicity by researcher and architectural historian Samia Henni, in collaboration with If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution. The project sheds light on the redacted history of French nuclear colonialism in the Algerian Sahara and draws attention to the urgency of reckoning with this history and its lived environmental and sociopolitical impacts. Researcher: Samia Henni Curator: Megan Hoetger Between 1960 and 1966, the French colonial regime detonated four atmospheric atomic bombs, thirteen underground nuclear bombs and conducted other nuclear experiments in the Algerian Sahara, whose natural resources were being extracted in the process. This secret nuclear weapons programme occurred during and after the Algerian Revolution, or the Algerian War of Independence (1954–62). The resulting toxification of the Sahara spread radioactive fallout across Algeria, North, Central and West Africa, and the Mediterranean (including Southern Europe), causing irreversible and still ongoing contaminations of living bodies, cells and particles, as well as in the natural and built environments. Because the archives of the French nuclear programme remain closed over fifty years later, historical details and continuing impacts remain largely unknown. Performing Colonial Toxicity presents available, offered, contraband and leaked materials from these archives in an immersive multimedia installation. It creates with them a series of audio-visual assemblages, which trace the spatial, atmospheric, and geological impacts of France’s atomic bombs in the Sahara, as well as its colonial vocabularies, and the (after)lives of its radioactive debris and nuclear waste. Taking on an architectural scale, these “stations”, as Henni refers to them, are meant to be moved through and engaged with. Visitors are invited in to draw their own connections between what is present in the installation, as well as what is absent from it. The exhibition emerges from a broader research project, which also includes the publication Colonial Toxicity: Rehearsing French Nuclear Architecture and Landscape in the Sahara and an open access digital database entitled The Testimony Translation Project. Experimenting with different methods of spatialising and circulating suppressed information, the project’s three-part structure constitutes a powerful call to action to open the still-classified archives and to clean/decontaminate the sites: both crucial steps for exposing the pasts, presents and futures of colonial toxicity. Including interviews with Larbi Benchiha, Patrice Bouveret, Roland Desbordes, Bruno Hadjih, Gabrielle Hecht, Penelope Harvey, Jill Jarvis, and Roxanne Panchasi. Many thanks to the translator-participants, including: Raoul Audouin, Adel Ben Bella, Omar Berrada, Megan Brown, Séverine Chapelle, Simona Dvorák, Hanieh Fatouree, Alessandro Felicioli, Anik Fournier, Jill Jarvis, Augustin Jomier, Timothy Scott Johnson, Anna Jayne Kimmel, Corentin Lécine, Natasha Llorens, Miriam Matthiesen, Martine Neddam, M’hamed Oualdi, Roxanne Panchasi, and Alice Rougeaux. Performing Colonial Toxicity is a co-production of Framer Framed and If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be A Part Of Your Revolution. In collaboration with the Observatoire des armements, Centre de documentation et de recherche sur la paix et les conflits, the project is supported by Swiss Arts Council Pro Helvetia. Framer Framed is supported by the Ministry of Education, Culture and Science; Amsterdam Fund for the Arts; Municipality of Amsterdam; and VriendenLoterij Fonds. The exhibition is part of the two-year research project Performing Colonial Toxicity, commissioned by If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution within the frame of Edition IX—Bodies and Technologies (2022-23). If I Can’t Dance is financially supported by the Mondriaan Fund, AFK, Ammodo and Prins Bernhard Cultuurfonds.

artist

Samia Henni 

curator

Megan Hoetger 
Framer Framed, Amsterdam

Oranje-Vrijstaatkade 71
1093KS Amsterdam

Netherlandsshow map
show more
posted 02. Nov 2023

Channeling

23. Sep 202311. Feb 2024
Channeling September 23, 2023–February 11, 2024 Channeling zeigt Neuerwerbungen zusammen mit weiteren Werken aus der Sammlung des MUSEUM MMK FÜR MODERNE KUNST. Im Raum zwischen Objekten können sich verschiedene Perspektiven eröffnen. Dieser Raum bezieht sich sowohl auf die zeitlichen Abstände der Entstehung der Arbeiten als auch auf ihre Anordnung in der Ausstellung. Die Sammlung wurde 1981 gegründet, das Museum 1991 eröffnet. Wie haben sich Sensibilitäten und Diskurse seither verändert? Channeling bedeutet eine Bewegung hin zu einem bestimmten Ziel oder Objekt oder ein Fließen in einer festgelegten Bahn oder durch ein gegebenes Medium. „[D]ein Körper mit Ausnahme der Hände und Füße befindet sich über einer schwarzen Leere. Die Füße stehen auf Steinplatten, die sich in einem Winkel von etwa 35 Grad gegenüber der Horizontalen nach außen abwärts neigen.“ Das Buch The Night Climbers of Cambridge, eine Sammlung von Erfahrungsberichten und praktischen Ratschlägen für das Klettern auf der Architektur der englischen Stadt Cambridge, erschien 1937 unter dem Pseudonym „Whipplesnaith“. Eine Reihe von Fotografien dokumentiert die Praxis einer Gruppe von anonymen Studierenden desselben Namens, die in den 1930er-Jahren Universitätsgebäude und Stadthäuser erkletterte. In Un film dramatique (2019) lässt Éric Baudelaire Schüler\*innen einer 6. Klasse des Collège Dora Maar über Film reflektieren und mit diesem arbeiten. Über einen Zeitraum von vier Jahren entwickelt sich ihr Verständnis für das Medium Film parallel zu einem Bewusstsein für ihre Stellung in der Gesellschaft. Die im „Neuf-Trois“ genannten Pariser Vorort Saint-Denis lebenden Kinder setzen sich zu Beginn ihrer Teenagerzeit offen mit sozialer Gewalt, Identität und Machtverhältnissen auseinander. Weizenbrot, Kunstblumen, Seifenblasen und Surfbretter werden in einer Arbeit von Dan Graham mit Schaum verknüpft. Foams (1966/2001), ein Wandtext in vier Abschnitten, listet und beschreibt ein Material bis zur Dissoziation. Die aus einem Stück Akustikschaumstoff in Großhandelsgröße bestehende Arbeit Polyurethane Foam (2016) von Park McArthur schluckt Schall und federt Stöße ab. Gegenüber von zwei wandmontierten Werken von Donald Judd – Ohne Titel (86-24) von 1986 und Ohne Titel (89-47) von 1989 – reagiert Polyurethane Foam auf das Ausstellungsumfeld und prägt zugleich unsere Wahrnehmung des Raums. Die jüngste Arbeit in der Sammlung, Just a Soul Responding (2023) von Sky Hopinka, zeigt Bilder von Straßen und Landschaften und bildet den traditionellen Herstellungsprozess von Kanus ab. Das Video verbindet Stimmen aus dem Off, Text und Musik, um die Traumata der Landenteignung und der Kolonisierung Nordamerikas zu beschreiben. Die der US-amerikanischen Gesellschaft innewohnende Gewalt und ihre Präsenz in der Populärkultur treten in dem Kontrast zwischen einem hölzernen Kanu und Muscle-Cars zutage. Die Skulptur Untitled (1997/1998) von Cady Noland, die aus einem Weißwandreifen und einem Aluminiumrohr besteht, legt Zeugnis davon ab, wie Gewalt nicht nur in Gestalt dröhnender Maschinen auftritt, sondern wie sie auch den einzelnen materiellen Bauteilen eingeschrieben ist. Channeling schlägt vor, den Blick auf frühere Erwerbungen und Schenkungen zu erweitern und gleichzeitig den durch die Sammlung gebildeten Kontext zu berücksichtigen – einen Kontext, in den neue Werke eintreten und mit dem sie sich auseinandersetzen werden.
show more

posted 01. Nov 2023

HEXEN! Über Körper, Wissen und Macht

07. Oct 202314. Jan 2024
7. Oktober 2023 bis 14. Januar 2024 Ausstellungseröffnung: Freitag, 6. Oktober 2023 •18.30 Uhr **HEXEN! Über Körper, Wissen und Macht** Die Hexe gehört zu den schillerndsten Figuren in Märchen, Mythos und Volksglauben. Seit dem 15. Jahrhundert bis heute wurden anhand dieses Themas auch in der Kunst verschiedenste Bilder von Weiblichkeit geprägt: die hässliche Alte ebenso wie die junge, verführerische Femme fatale. Die Hexe war und ist ein faszinierendes Motiv in Werken seit Albrecht Dürer und Hans Baldung Grien. Der männlichen Perspektive auf das Thema wird seit Anfang des 20. Jahrhunderts, etwa von der jüdischen Künstlerin Teresa Feodorowna Ries oder der Ausdruckstänzerin Mary Wigman, eine weibliche, positiv besetzte Sicht gegenübergestellt, die eine Weiterentwicklung in der feministischen Kunst der 1970er Jahre findet. Grausamkeit und Unterdrückung, Verderbtheit und Verführung, Körperlichkeit und Spiritualität schwingen in den künstlerischen Darstellungen ebenso mit wie das Sprengen von Konventionen und die weibliche Selbstbehauptung. Der ungebrochenen Faszination für die ambivalente Figur der Hexe steht eine brutale historische Realität gegenüber: Mit den Hexenverfolgungen wurden in Europa tausende Unschuldige gefoltert und grausam ermordet. Obwohl Würzburg im 17. Jahrhundert ein Zentrum der Verfolgung war – Fürstbischof Philipp Adolf von Ehrenberg ließ von 1626 bis 1630 in nur vier Jahren hunderte Menschen als Hexen verurteilen –, war das dunkle Kapitel der Stadtgeschichte im öffentlichen Bewusstsein bislang kaum präsent. Nun gibt es Planungen zu einem Hexendenkmal in der Stadt; die Ausstellung „HEXEN!“ soll zusätzlich die Diskussion anregen, Fragen stellen nach den Ursprüngen und Mechanismen von Stigmatisierung und gesellschaftlicher Ausgrenzung und nach dem sich in der Figur der Hexe manifestierenden Frauenbild von der frühen Neuzeit bis heute. Historischen Darstellungen stehen dabei Annäherungen von zeitgenössischen Künstler*innen gegenüber und zeigen die Relevanz des Themas für die Gegenwart. Zur Ausstellung erscheint im Herbst 2023 ein begleitender Katalog im Wienand- Verlag. Voraussichtlich im November stellen wir die druckfrischen Exemplare im Rahmen einer Veranstaltung der Öffentlichkeit vor. Gerne informieren wir Interessierte über unseren E-Mail-Newsletter mit Details zum Katalog-Release. Kostenlos eintragen unter: kulturspeicher.de. Mit Werken von: Hans Baldung Grien, Johanna Braun, Pieter Bruegel d.Ä., Fritz Cremer, Pauline Curnier Jardin, Maya Deren, Albrecht Dürer, Francisco de Goya, Otto Greiner, Karl Hofer, Alfred Kubin, Eileen Lofink, Ana Mendieta, Erwin Misch, Christiane Möbus, Michael Müller, Christa Näher, Caspar Walter Rauh, Teresa Feodorowna Ries, Fritz Roeber, Christian Rohlfs, Rachel Rose, Ulrike Rosenbach, Hans Schäufelin, Matthäus Schiestl, Cindy Sherman, Clara Siewert, Max Slevogt, Penny Slinger, Gustav Adolf Spangenberg, Carl Spitzweg, Linda Stupart, Angelika Summa, Hans Thoma, Jan van de Velde, herman de vries, Mary Wigman
show more

posted 31. Oct 2023

FURLA SERIES - SUZANNE JACKSON. Somethings in the World

15. Sep 202317. Dec 2023
15.09.2023 - 17.12.2023 FURLA SERIES SUZANNE JACKSON. Somethings in the World Curator: Bruna Roccasalva Promossa da Fondazione Furla e GAM - Galleria d’Arte Moderna, Milano For the fifth edition of the Furla Series program, Fondazione Furla and GAM – Galleria d’Arte Moderna of Milan announce Somethings in the World, a solo exhibition by Suzanne Jackson, curated by Bruna Roccasalva. The exhibition—the first to be dedicated to the artist by a European institution—will offer a glimpse of the research Suzanne Jackson has been carrying out for over fifty years, along an exhibition path that retraces key moments of her career. Suzanne Jackson is an American artist whose practice embraces a broad field of investigation exploring the potential of painting, nourished by experiences in dance, theater, and poetry. Her initial figurative production—populated by a pictorial matrix of characters, animals, and references to nature—evolved over the years, progressively approaching abstraction, until arriving at the elaboration of a very personal vocabulary in which painting takes on both a sculptural and environmental dimension. From her dreamlike paintings of the 1970s to the radical experiments of the most recent, free-hanging “anti-canvases,” the exhibition highlights the most salient moments of the artist’s production through a selection of iconic works, previously unseen works and new productions that enter into dialogue with the museum context and its own collection. Suzanne Jackson’s exhibition is the fifth edition of the Furla Series project, and is the upshot of thecollaboration between Fondazione Furla and GAM: a partnership begun in 2021 to promote annual exhibition projects providing a unique opportunity for past masters and protagonists of the contemporary scene to come face to face. Furla Series is the project cycle that since 2017 has seen the Fondazione Furla engaged in the creation of exhibitions in collaboration with major Italian art institutions, with an all-female program designed to valorize and showcase women’s fundamental contribution to contemporary culture. **
show more
posted 30. Oct 2023

CHIHARU SHIOTA. THE WALL BEHIND THE WINDOWS

13. Sep 202311. Nov 2023
KÖNIG BERLIN 13 SEPTEMBER – 11 NOVEMBER 2023 CHIHARU SHIOTA THE WALL BEHIND THE WINDOWS For THE WALL BEHIND THE WINDOWS, Chiharu Shiota has turned the former Chapel at St. Agnes into one of her intricately threaded sculptures, on a scale that fills every inch of the exhibition space. Rather than entering the space perambulatorily, Shiota has devised a way for the interaction itself with her work to reflect the nature of the objects that feature most prominently within it: windows. Shiota has been collecting discarded windows around Berlin ever since first arriving in the city in the late 1990s, a place she now calls home. Like the Japanese-born artist’s labyrinthine installations that envelop everyday keepsakes in delicate fibers, effectively turning them into materializations of memory, the window holds special significance in Shiota’s cosmos as a threshold device: it protects one from the outside and yet allows visual access to all that lies within its purview. Finding windows across the city, torn from the edifices where they once belonged, was a curious site to behold for Shiota. According to the artist, “even now, thirty years after the fall of the Berlin Wall, the city continues to transform itself, showing a different side of itself every day. When I gaze at the windows that have been discarded at Berlin’s construction sites, I start to recall how East and West were separated from each other for twenty-eight years and think about the lives of these people with the same nationality, speaking the same language, how they regarded life in Berlin, and what was on their minds.” These once pivotal construction elements were now piled in trash heaps, detached from their proper homes. For Shiota, who grew up very far from the territorial divisions that defined Berlin, she lacked immediate access to the kinds of memory that would have been triggered or provided by these windows, and rather than simply erecting her own version of those histories, she found new use for these objects precisely at the moment of their disposal. The windows have never been displayed within a threaded context before, which makes their appearance in the earlier liturgical spaces of a former church all the more resonant. Collecting and repurposing these windows in this show pays tribute to their heritage both as objects and devices that once allowed those who stood before or beneath them to experience separation and distance in visual terms. At the center of the installation is a sewing machine, itself a device that recalls the material that surrounds it, pointing to the otherwise invisible networks of associations that Shiota renders visible. This, ultimately, is what Shiota has achieved with THE WALL BEHIND THE WINDOWS – an excavation of something cast aside that in all its obdurate materiality still manages to speak its own language of remembrance.
KÖNIG GALERIE BERLIN

St. Agnes, Alexandrinenstr. 118–121
10969 Berlin

Germanyshow map
show more

posted 29. Oct 2023

Anders Sunna – Illegal Spirits of Sápmi

28. Oct 202328. Jan 2024
Anders Sunna – Illegal Spirits of Sápmi 28 October 2023 - 28 January 2024 venue: Turbine Hall For the first time since its acclaimed premier showing at the 2022 Venice Biennale, "Illegal Spirits of Sápmi" will now be on view at Moderna Museet Malmö. In this monumental work of art, Anders Sunna chronicles his family’s half-century-long conflict with the Swedish state. The piece measures 20 meters in length, and the narrative is told in six chapters from the 1970s until today, with one large painting per decade. The paintings are inserted into a wooden structure that also holds an archive of all the legal cases the family has been involved in. Visitors are welcome to browse through the many binders, which contain thousands of documents. – “Illegal Spirits of Sápmi” depicts a Sámi reindeer-herding family’s fight against the authorities, states exhibition curator Joa Ljungberg. It is a story of drawn-out conflicts with significant personal losses. Behind this family tragedy hides a larger story of oppression with colonial overtones. For Anders Sunna, art has offered an opportunity for redress and a way to voice his family’s defense. The disputes that have marked the lives of three generations of the Sunna family have their roots in the 1971 Reindeer Husbandry Act and how it came to be interpreted. The counterparty has primarily been Norrbotten County Administration, but in later years, also the Sámi Parliament. Anders Sunna describes how, as a consequence of the conflicts, the family’s reindeer were forcibly relocated, a 30-km (about 18-mile) fence was constructed to prevent the reindeer from returning to their natural grazing lands, Sámi villages were pitted against each other, and the family lost their right to engage in reindeer husbandry. I remember how worried my mother was when my dad and his brothers were out in the forest where the reindeer were. She paced around and grew increasingly anxious the longer it took…she wondered if they would come home at all or if they would be found shot. That’s how bad it was at its worst (from the artist’s comments about the painting “Area Infected”). “Illegal Spirits of Sápmi” was first exhibited during the 2022 Venice Biennale. The Nordic Pavilion had been transformed into the Sámi Pavilion, with Pauliina Feodoroff, Máret Ánne Sara, and Anders Sunna as participating artists. The project, which was undertaken at the behest of the OCA–Office for Contemporary Art Norway– celebrated the indigenous Sámi culture and the land area of Sápmi, whose boundaries cross over Norway, Sweden, and Finland as well as part of Russia. In 2022, “Illegal Spirits of Sápmi” was acquired for Moderna Museet’s permanent collection. On 24 November, a half-day seminar with lectures and discussions will take place in connection with “Förbjuden kulturvecka” ("Forbidden Culture") organized by City of Malmö.

artist

Anders Sunna 

curator

Joa Ljungberg 
Moderna Museet Malmö

Ola Billgrens plats 2–4
S-211 29 Malmo

Swedenshow map
show more
posted 28. Oct 2023

Turner. Three Horizons

28. Oct 202310. Mar 2024
Turner. Three Horizons 28. Oktober 2023 – 10. März 2024 Eine Kooperation mit Tate, London VVK startet jetzt! Wir freuen uns sehr, ab dem 28. Oktober in Kooperation mit Tate, London das Werk von Joseph Mallord William Turner (1775–1851) im Lenbachhaus zeigen zu dürfen. Mit der Ausstellung “Turner. Three Horizons" werden wir rund 40 Gemälde sowie 40 Aquarelle und Skizzen aus allen Schaffensphasen des englischen Malers in München präsentieren. Turner gilt bis heute als revolutionärer Innovator und Vorreiter der Moderne. In seinen Bildern entfaltete die Farbe eine bis dahin ungesehene Freiheit. Schon früh begann er, die Möglichkeiten der Landschaftsmalerei zu erkunden, sowohl im Studium berühmter Vorbilder wie in der direkten Auseinandersetzung mit der Umwelt. Er experimentierte mit den Konventionen der Gattung und verschob zunehmend die Grenzen des Darstellbaren. Bald lösten sich seine Werke so deutlich von der anschaulichen Natur, dass sie in ihrer Reduktion auf Farbe, Licht und Atmosphäre die abbildende Funktion des Bildes in Frage stellten. Darin verblüfften und provozierten sie die Zeitgenossen. Die Nachwelt feierte seine erstaunliche Modernität. An diesem langlebigen Mythos war Turner nicht unbeteiligt. Unsere Ausstellung geht der Frage nach, wie sich der Künstler schulte, erfand und inszenierte. Sie widmet sich jenen öffentlichen Strategien, die er etwa bei Ausstellungen in der Londoner Royal Academy oder auch bei seinen Experimenten hinter den Kulissen verfolgte. Die Rezeption Turners in der damaligen Kunstdebatte wie auch in der Nachwelt bildet einen weiteren Schwerpunkt des Projekts; ihr verdankt er seinen Ruf als Vorläufer der Abstraktion. Es ist ein lang gehegter Wunsch des Lenbachhauses, in seiner stetigen Erforschung der Geschichte der Abstraktion auch das Werk Turners in seiner ganzen Breite zeigen zu können. Dank der Kooperation mit Tate Britain, London, die seinen reichen Nachlass bewahrt, werden Turners Werdegang und seine bildnerischen Innovationen anschaulich nachvollziehbar. Wir zeigen rund 40 Gemälde sowie 40 Aquarelle und Skizzen aus allen Schaffensphasen.
Lenbachhaus, München

Luisenstraße 33
80333 Munich

Germanyshow map
show more

show more results